xxiv festival ibérico de música - · pdf filea lo largo de 25 años de...

58
XXIV Festival Ibérico de Música Badajoz, del 24 de mayo al 2 de junio de 2007

Upload: doankhue

Post on 17-Mar-2018

220 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

XXIV Festival Ibérico de Música

Badajoz, del 24 de mayo al 2 de junio de 2007

Page 2: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

ENSEMBLE FAÇADE

SALVADOR ROJO, directorRUSSEL YORK, CLAIRE MIDDLEHAM, actores

JAVIER BARCO, flauta-piccoloFÉLIX PICÓN, clarinete JAVIER EVIL, saxofón

JOSÉ MANUEL MADERA, trompetaENRIQUE HOYO, violoncheloSARAI AGUILERA, percusión

Jueves, 24 de mayo – 21:00 horasPALACIO DE CONGRESOS “MANUEL ROJAS” – SALA AZUL

Page 3: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Ensemble Façade

En agosto de 2006, un grupo de compañeros deciden apostar por la creación de un grupo instrumental de formación variable para la ejecución de obras de distintos formatos y estilos encuadradas en los siglos XX y XXI. La iniciativa se debe a varios factores, por un lado interpretar un repertorio muy rico y variado no muy frecuentemente difundido en nuestra región, y por otro crear un grupo estable de cámara con músicos residentes en Extremadura. Nuestro proyecto además, pretende realizar una estrecha relación con otras disciplinas artísticas, como el teatro y la pintura.

De esta propuesta surge el ilusionante proyecto que se muestra en este concierto. Próximos compromisos llevarán al Ensemble Façade a interpretar la obra en el Verano Cultural de Olivenza en agosto de este mismo año, además de preparar nuevos programas con música de cámara sudamericana y un proyecto con musica contemporánea española.

Clare Middleham

Nació en Carlisle, Inglaterra en 1967. Después de licenciarse en Historia en la Universidad de Warwick se trasladó a España, donde ha compaginado la enseñanza de inglés con el teatro, y ha interpretado papeles en inglés y en español. Ha cursado estudios en la Escuela de Teatro del Centro Dramático y de la Música de Extremadura. Recientes trabajos incluyen "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde", "Macbeth" y "El Mercader de Venecia".

Russell York A lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, han sido pocas las veces que Russell ha sido invitado a cantar. La última, hace unos pocos años, a petición de la Asociación Operística de Tokyo. En Extremadura lleva ya doce años dirigiendo su propia compañía, Saltarrana Teatro, ejerciendo además funciones de actor y escritor. Algunos de sus últimos y destacados estrenos son "Hamlet", "Rey Lear", "The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde", "Cuento de Navidad" y "Desastres de hamor perdidos"

Page 4: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

WILLIAM WALTON (1902 – 1982)Façade

1. Hornpipe [Sailors come]

2. En famille [In the early springtime, after their tea]

3. Mariner Man [What are you staring at, mariner man?]

4. Long Steel Grass

5. Through Gilded Trellises

6. Tango-Pasodoble [When Don Pasquito arrived at the seaside]

7. Lullaby for Jumbo [Jumbo asleep!]

8. Black Mrs. Behemoth [In a room of the palace]

9. Tarantella [Where the satyrs are chattering]

10. The Man from a Far Countree [Rose and Alice]

11. By the Lake [Across the flat and the pastel snow]

12. Country Dance [That hodnailed goblin, the bob-tailed Hob]

13. Polka ['Tra la la la la la la la la!']

14. Four in the Morning [Cried the navy-blue ghost]

15. Something Lies beyond the Scene

16. Valse [Daisy and Lily]

17. Jodelling Song [We bear velvet cream]

18. Scotch Rhapsody [Do not take a bath in Jordan, Gordon]

19. Popular Song [Lily O'Grady]

20. Fox-trot [Old Sir Faulk]

21. Sir Beelzebub [When Sir Beelzebub]

Page 5: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NOTAS AL PROGRAMA

Una pequeña introducción a Façade de William Walton

En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la música inglesa siguió estando dominada por los compositores que, en los años anteriores a la guerra, fijaron las bases para el “Renacimiento musical” del país: Vaughan Williams, Holst y Bax entre otros. El compositor más importante perteneciente a la década de 1920 fue William Walton (1902-1982). Aunque se puede decir que fue un autodidacta en el campote la composición, comenzó a estudiar música en la Universidad de Oxford, pero lo dejó en 1920. A partir de esta fecha, vivió durante algún tiempo como “el hermano adoptado o elegido” de sus amigos de Oxford, los poetas y escritores Osbert y Sacheverell Sitwell. Con su hermana Edith, una de las poetisas inglesas más radicales de su generación, Walton colaboró en Façade (1922), un “entretenimiento de salón” que incluye recitaciones de poemas breves con acompañamiento musical interpretado por un conjunto de cámara pequeño y mixto. Su éxito inmediato, teñido con un toque de escándalo, situó a Walton, a la edad de veinte años, en el ojo del huracán nacional.

Aunque la mitad de Façade recuerda al Pierrot Lunaire de Schoenberg (aparte de que en su versión final contiene el mismo número de poemas que Walton), el resultado fue muy diferente. El lenguaje directo de Sitwell, tratado a menudo de forma abstracta, inspiró una partitura a la manera francesa contemporánea de Les Six (grupo de los seis) que sirvió para diferenciar a Walton de los compositores ingleses de la generación anterior. El fondo musical que utilizó para las recitaciones consistía en breves viñetas musicales, enormemente estilizadas que de forma ingeniosa iban parodiando diferentes tipos de música popular: tangos, nanas, fox-trot, poleas, etc. El ritmo de las recitaciones, a diferencia del de las notas, está escrito de forma precisa, por lo que cada palabra está cuidadosamente sugerida en la parte musical. (En la primer representación, el carácter paródico fue realzado al recitarse los versos por una megafonía que sobresalía a través de una pantalla, detrás de la cual estaba escondido el orador). La luz de Façade antirromántica y carente de cualquier tipo de ñoñería, capturó rápidamente la imaginación de la generación inglesa más joven.

La obra consta de una introducción en forma de Fanfarria y veinte poemas musicados. La plantilla básica consta de dos recitadores-actores, que interpretan los textos (en inglés) y una plantilla instrumental: flauta/piccolo, clarinete/clarinete bajo, saxofón alto, trompeta, violonchelo y percusión, al que se le añade el director musical (un total de nueve intérpretes). Existe la posibilidad de añadir, al igual que en su estreno, un decorado.

Los veinte poemas (con una pequeña pausa entre ellos) son de breve duración, y la estimación total del tiempo es de aproximadamente cincuenta minutos.

Page 6: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

LOCUS MUSICUS

ELENA GÓMEZ, canto y cítolaASUN TARRASÓ, vihuela de arco

EDUARDO MORENO VEGA, pandero, crótalos, darbuka, panderetaCARLOS ZUMAJO, flauta travesera medieval y gaita

ANTONIO PONCE ORTEGA, narrador

Viernes, 25 de mayo – 21:00 horasPatio del Museo Arqueológico (Alcazaba)

Page 7: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

El grupo Locus Musicus (debe traducirse como “el instante musical” o “el lugar musical”) lleva desde 1997 dedicado la interpretación de la Música Medieval, buscando siempre una ejecución viva de la música, a la vez que estudian los tratados teóricos que existen acerca de la música medieval.

Han colaborado con grupos de teatro, poniendo la música a retablos y obras medievales. Han actuado en la Fundación Juan March de Madrid, en el programa “clásicos en verano” de la Comunidad de Madrid, en la Semana Santa de Cangas de Morrazo (Pontevedra), en las XXVII jornadas musicales de Calatañazor (Soria), en el IV congreso de Música, Arte y Mística de Pastrana (Guadalajara), en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, donde hicieron la presentación del disco, entre otros.

Del disco “El Viaje del Navegante - Cantos y Danzas de la Edad Media” la crítica ha dicho:

• ...realizado con sencillez pero con gran autenticidad” (Revista “variaciones”de diciembre 2005. Cd seleccionado entre los mejores del mes)

• “Ejemplarmente interpretado, … aboca a deleitarnos una y otra vez en su audición”. (Maribel Carracedo. Revista Cdcompact, enero 2006)

• “Interpretaciones absolutamente espléndidas... Gómez interviene con voz hermosa y sutileza interpretativa” Calificación 4 estrellas. (muy bueno) Jerome F. Weber. Revista Golberg febrero 2006

• “... son muy admirables el timbre prodigioso y la cadencia suave y muy fina de Elena Gómez. Santa María, strela do dia es una de las mejores interpretaciones jamás oídas, puede ser la mejor de todas....interpretación sublime. Una vez más la voz de Elena Gómez nos transporta al mundo medieval con su magnífica voz” Dolma Martínez i Moren (www.catclassics.com)

Page 8: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

SEGRELESCantigas galaico-portuguesas del sigloXIII

ANÓNIMO ITALIANO Lamento de Tristano/La Rotta. Instrumental.

ROY FERNÁNDEZ DE SANTIAGO Maldito sej’al mare. Cantiga de amigo. Música: CSM 218 Se vos non pesar ende. Cantiga de amigo. Música: CSM 260

MEENDINHO Eu atendendo meu amigo. Cantiga de amigo. Música: CSM 60.

ALFONSO X EL SABIO Cantiga de Santa María 19. Instrumental.

MARTÍN CODAX Cantigas de amigo E no sagrado en Vigo, nº6. Mia irmana fremosa, nº3. Ai, Deus se s’abora meu amigo, nº4

Ondas do mar de Vigo, nº1

Ai Ondas que eu vin vere, nº7 Mandad'ei comigo, nº2 Quantas sabedes amare amigo, nº5

ANÓNIMO FRANCÉS La Quinte Estampie Real. Instrumental.

DON DENÍS, REY DE PORTUGAL Pois que diz meu amigo. Cantiga de amigo. Música: CSM 250

PERO DA PONTE Senhor do corpo delgado. Cantiga de amigo. Música: CSM 107

ROY PAES DE RIBELA Par Deus, ai dona Leonor. Cantiga de amor. Música: CSM 230

ALFONSO X EL SABIO Cantiga de Santa María 353. Instrumental.

ANÓNIMO FRANCÉS Dansse Real. Instrumental.

Page 9: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NOTAS AL PROGRAMA

SEGRELES Cantigas galaico-portuguesas del siglo XIII

En el siglo XIII ,en las cortes de Alfonso X y de Fernando III, llegan, a través de Toledo, los principales elementos ideológicos y formales de la poesía trovadoresca.El trovador, músico y poeta al mismo tiempo,compone sus canciones para un público concreto y selecto, pero estas canciones suelen ser divulgadas por los músicos cantores llamados juglares, los auténticos precursores del arte de trobar. El juglar ejerce muchas veces de mensajero, trasladándose a un castillo o corte, para interpretar una canción ante una dama o un monarca. Éstos muy a menudo se mantienen fieles al texto poético acompañándose de algún instrumento. Segrel es la figura galaico-portuguesa que se sitúa entre el trovador y el juglar. A lo largo de esta noche un anónimo trovador sumergirá al oyente, a través de un monólogo interior,en el sublime univereso del amor cortés. El programa que ofrecemos en esta ocasión contiene las seis cantigas de amigo de Martin Codax que nos han llegado con música (si exceptuamos las de Santa María son las únicas cantigas galaico-portuguesas de las que se conoce la melodía). En las demás, nos hemos permitido actuar con una práctica muy común en la época: “contrafactum”. Simplemente consiste en poner música, compuesta previamente, a una poesía nueva. En este caso, utilizamos melodías de las cantigas de Santa María, ya que se sabe que los otros segreles estuvieron colaborando con el obra de Alfonso X, el Sabio. Las Cantigas de amigo son canciones de amor en boca de mujer. Las de Martin Codax, establecen un diálogo con las olas del mar pidiéndoles que le traigan a su amado, que finalmente vuelve, sano y vivo (cantiga 2ª) y lo celebran, bañándose en el mar de Vigo, todas las mujeres que han conocido el amor (cantiga 5). “Maldito sej'al mare” compara el efecto que hacen las olas del mar en las rocas con el del amor sobre el corazón. También presentamos dos Cantigas de amor, en “Par Deus, ai dona Leonor”, el poeta en primera persona alaba la belleza de Leonor (su dama)y la compara con piedras preciosas y con rubís. En “Senhor do corpo delgado”el amante se somete a la dura prueba de una travesía a nado como homenaje a su dama . “Pois que diz meu amigo” es otra cantiga de amigo en la que la mujer dice que se irá con su amigo donde haga falta. “Se vos non pesar ende” también trata el tema de marcharse con su amigo pero añade que espera no hacer daño a su madre, a la que parece que no le gusta para ella. “Eu atendendo meu amigo” expresa las dificultades de la espera del amigo simbolizándolo con el peligro de las olas del mar.

Sin contar las cantigas de Santa María, de las 1757 cantigas en lengua galaico-portuguesa que se conservan de unos cien poetas, sólo las seis de Martin Codax, tienen música. En 1914, Pedro Vindel, un librero anticuario de Madrid, encontró el manuscrito en un pergamino de un solo folio utilizado como forro de un libro de Cicerón (“De oficiis”). Este trascendental hallazgo se hizo público en la Revista de Arte Español bajo el título: Importante descubrimiento. En 1915 apareció el libro con una tirada de sólo diez ejemplares. En 1977 el manuscrito lo compró la Piermont Morgan Library de Nueva York. La hoja tenía consignado en la cabecera el nombre de Martín Codax. Algunos han querido ver aquí la prueba inconcusa de la existencia de las hojas volantes, que el trovador regalaba a su amada.

Martín Codax Pero, ¿quién fue Martín Codax? Mucho se ha especulado sobre el nombre del trovador.

Es posible que Codax sea un apodo cuyo significado desconocemos. Podría ser oriundo de

Page 10: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Galicia, Portugal, Castilla o León ya que en toda esta área geográfica se cultivaba la canción trovadoresca en galaico-portugués. Por hablar de Vigo cabe suponer que fuera de allí o tuviera alguna vinculación con esta ciudad. En estos sencillos versos se utiliza la técnica del leixapren (empezar una estrofa con el mismo verso de la anterior), redondeando la forma y transportando al oyente hacia un estado casi meditativo. El Amigo es el amante confeso, del cual son cómplices la madre y las irmanas (amigas íntimas). En Mia irmana fremosa la enamorada pide a su irmana que le acompañe a mirar las olas del mar agitado (su mente y su corazón también están en este estado) para esperar a su madre y a su amigo. Ai deus se s’abora meu amigo es una cantiga de una inmensa tristeza donde se expresa el sentimiento de soledad de una forma tremendamente desgarradora. Ai ondas que eu vin ver abunda en el sentimiento de soledad que experimenta una persona enamorada cuando su amor no está cerca. En Ondas do mar de Vigo esa soledad se expresa en el diálogo con las olas del mar. Son las olas del mar las que nos llevan hacia el héroe de esta historia situado en cualquier punto del océano de las emociones. Con la cantiga de Martín Codax Mandadei comigo la amada anuncia el regreso del amigo con un mensaje que “traigo comigo”: llega sano y vivo. Quantas sabedes amar amigo lo celebra con todas las que conocen el amor, bañándose exultantes en las aguas de Vigo.

Roi Fernandes de SantiagoEste trovador es identificable con un clérigo santiagués, capellán de Alfonso X que testó en 1273. Supo aproximarse a ambas tradiciones, la cortesana y la popularizante y su obra es muy refinada, original y versátil, experta en todos los géneros literarios y, como puede verse por esta cantiga, capaz de adaptar todos los códigos expresivos a asuntos de su ámbito habitual; revela de ordinario el tallento de un letrado, incluso cuando juega con elementos tradicionales como en este caso. Su poesía es sumamente elaborada y entre ella destaca fuertemente esta cantiga de amor (puesto que, habla de los sentimientos de un hombre) por el uso de las técnicas de tipo tradicional más propias de las de amigo: el simbolismo naturalista (el mar y sus embates sobre las rocas que representan los golpes del sentimiento), la asonancia, el tipo estrófico y de paralelismo, el calificativo velida, privativo de la poesía tradicional….Hasta la –e paragógica. Es muy curioso que un estribillo casi idéntico apareced citado en el Decameron de Bocaccio; nos hallamos sin duda ante la difusión poligenésica de un mismo motivo (la identificación del mar y el amor) en las dos líricas romances.

MeendinhoNombre sin apellido, diminutivo de Mendo, sin más obra conocida más que ésta, quizá ligado a la ría de Vigo donde transcurre la acción, quizá del tercer cuarto del siglo XIII a juzgar por la posición en los cancioneros.Nueva cantiga de amigo del tipo más afín a la lírica tradicional, con estrofa tipo retrounge de versos irregulares, largos y cesurados, de rima asonante en aaB. Para su interpretación recuérdese que el mar, como la fuente y los ríos, es lugar de cita y encuentro de los enamorados y está intimamente asociado con la satisfacción del amor; la ausencia del amigo, o sea, la soledad, es en este caso el desencadenante del peligro, que se identifica con la muerte por anegarse la isla con la marea alta. Explicaciones anecdóticas y sentidos simbólicos se imbrican inseparablemente en esta composición, obligatoria en cualquier antología. La idilica isla de San Simón está en la ría de Vigo, frente a Arcade, y a poquísima distancia de la costa; allí hay una antigua ermita, que luego fue monasterio, lazareto y hasta lugar de confinamiento durante la guerra civil, aunque no es cierto que la marea alta ponga en peligro a quien allí se refugia. Esta composición se integra en el subgénero de las

Page 11: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

cantigas de romería, que sitúan la acción en una ermita, y su autor, Meendinho, debía de ser un juglar del que no sabemos absolutamente nada noi conservamos ninguna otra composición.

Don DenísRey de Portugal entre 1279 y 1325 y nieto de Alfonso X el sabio fue ferviente admirador de la obra cultural de su abuelo, el más constante de los trovadores (ciento treinta y ocho composiciones) y gran mecenas, así como uno de los mejores reyes de Portugal, que le debe las bases interiores de su expansión bajomedieval. Su poesía es particularmente afecta a los procedimientos más propios de la escuela, sin excesiva atención a los fenómenos formales, que tanto atraían el interés de los trovadores, pero rica en sugerencias, sentimientos y finura de espíritu, a menudo irónica para con los motivos tradicionales.

Pero da PonteNos hallamos ante uno de los trovadores más prolíficos de la escuela galaico-portuguesa, y probablemente el trovador oficial de las cortes de Fernando III y Alfonso X; su tendencia a ocuparse de problemas y personajes de la misma ha permitido datar con cierta precisión su obra lo cual no es nada frecuente entre los de esta escuela. En 1235 cantó ya la muerte de la reina Beatriz de Suabia, esposa de Fernando III y madre de Alfonso X y su producción se extiende como mínimo hasta 1275, en que encontramos enzarzado en polémicas con Guiraut Riquier. En sus sátiras, aparentemente contra vicios privados de personajes anodinos, encontramos con frecuencia referencias a los problemas y los enemigos de Alfonso X, y hemos de esperar que futuras investigaciones nos ilustren más sobre siu interesantísima obra.

CARLOS ZUMAJO

Page 12: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

ORQUESTA DE EXTREMADURA

JESÚS AMIGO, director titularSERGIO AZZOLINI, fagot

Sábado, 26 de mayo – 21:00 horasPalacio de Congresos “Manuel Rojas”

Page 13: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

BRITTEN – ROSSINI Soirées musicales

ROSSINI Concierto para fagot

W. WALTON Façade. Suite nº 1

BROTÓNS Sinfonía nº 3

Concierto de abono, colaboración del Festival Ibérico de Música con la Orquesta de Extremadura.

Información detallada del programa, biografías y comentario sobre los compositores y las obras en el programa de mano de la OEX.

Los miembros de la Sociedad Filarmónica de Badajoz que no tengan abono pueden retirar gratuitamente su entrada en la taquilla del Palacio de Congresos.

Page 14: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Recital de canto y piano

CARMEN SOLÍS, sopranoLUCJAN LUC, piano

Lunes, 28 de mayo – 21:00 horasTeatro “López de Ayala”

Page 15: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

CARMEN SOLÍS

Nace en Badajoz en 1978. Desde los 7 años formó parte de la Escolanía del Conservatorio Superior de música de dicha ciudad, y comienza sus estudios de piano.Actualmente estudia canto en el citado conservatorio con la profesora María Coronada Herrera y la pianista Teresa Montero.

Ha sido miembro del Coro del Conservatorio de Badajoz, siendo director Carmelo Solís, actuando como solista en Extremadura, Portugal, Basílica de Santiago de Compostela, Monasterios de Yuste y Guadalupe, Auditorio de Logroño, San Pedro del Vaticano, etc.

Como solista, ha actuado en Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio Manuel de Falla de Madrid, Auditorio de Palma de Mallorca, Teatro Bulevar de Torrelodones (Madrid), Centro cultural “la rotonda” de Barcelona, Castillo de Rubí (Barcelona), Teatro López de Ayala de Badajoz, Gran Teatro de Cáceres, Palacio de la Diputación de Badajoz, Vall D´uixó (Castellón), Abarán (Murcia), Elvas y Évora (Portugal), Ceuta, Mérida, y numerosas poblaciones extremeñas, junto a los pianistas Teresa Montero, Lucjan Luc, Ricardo Estrada y Víctor Sordo (con quien forma pareja artística).En septiembre de 2005 comparte escenario con la soprano Ana María Sánchez en un recital celebrado en el Teatro Wagner de Aspe (Alicante)

Ha interpretado como solista, el Gloria de A. Vivaldi, el Stabat mater de G. B. Pergolesi, el Requiem de G. Fauré, la Petit messe Solennelle de G. Rossini, Magnificat de J. S. Bach y Ave Maris Stella de Leonardo Leo, junto a las Agrupaciones Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Sinfónica de les Illes Balears, Orquesta del conservatorio del Liceo, Orquesta Villa de Madrid, Orquesta de Cámara de Badajoz, Orquesta del conservatorio superior de Badajoz, Orquesta Universitaria de Caen (Francia),Quinteto Valba Extremadura, Coro Amadeus, Coro de la UEX de Cáceres y Coral Francisco Piquer de Madrid, bajo la batutas de Jesús Amigo, Mercedes Padilla, Guerassim Voronkov, Francisco Rodilla, Adam Stepien, Didier Horry, Jerónimo Gordillo y Alonso Gómez.

Ha obtenido el Primer premio en el VIII Certamen para voces jovenes “Manuel Ausensi” de Barcelona, Primer premio en el Concurso Nacional de Zarzuela “Villa de Abarán” (Murcia), Segundo premio en el IV Concurso Internacional de jóvenes intérpretes “Pedro Bote” de Villafranca de los Barros (Badajoz) y premio de finalista y beca en el Concurso de Ópera y Zarzuela “Vall D`Uixo”, en Castellón. Ha realizado cursos de dirección coral y canto con María Coronada Herrera, Peter Philips, Fernando Eldoro, Mike Brewer, Owen Rees, Armando Possante, Javier Busto, Julio Domínguez, Jesús Amigo, Francisco Rodilla, Daniel Vega, Jordi Casas, Mercedes Padilla.

Pertenece al grupo de cámara “Ensemble XX-XXI”, especializado en música contemporánea, con el que grabó “Raíces” del compositor argentino Daniel H. Sprintz y Oh, King de Luciano Berio.

Es miembro fundadora y presidenta de la Asociación Cultural “Carmelo Solís Rodriguez”, así como de la Agrupación Vocal “Kalenda Maya”,especializada en musica antigua, con quien ha actuado en Lisboa, Salamanca, Sevilla, Badajoz, Monasterios de Yuste y Guadalupe, Teatro Romano de Mérida, y otras poblaciones. Actualmente, es invitada como docente a las “Jornadas coralistas extremeñas”, y por numerosas agrupaciones vocales nacionales, para impartir seminarios de técnica vocal. Es profesora de la Escuela Municipal de música de Calamonte (Badajoz).Próximamente, actuará con la ORTVE en el Teatro Monumental de Madrid, Andorra, Santander, Barcelona… etc., además de participar en la semifinal del concurso Operalia.

Page 16: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

LUCJAN LUC

Nace en 1967 en Jaroslaw (Polonia), donde comienza sus estudios musicales. Posteriormente estudia piano con el profesor Andrzej Jasinski y en 1991 acaba sus estudios en la Academia Superior de Música “Karol Szymanowski” de Katowice, recibiendo el Diploma de piano con Premio de Honor, en la clase del compositor y pianista Eugeniusz Kanapik.En 1990 obtiene el Primer Premio para jóvenes pianistas en el Festival de Piano de Slupsk (Polonia).En su experiencia como pianista solista y miembro de agrupaciones de cámara destacan colaboraciones con orquestas como la Filarmónica de Katowice, Orquesta Clásica de Oporto y la Orquesta Metropolitana de Lisboa, en la que, además de las actuaciones como solista, trabajó como pianista de cámara desde 1992 a 1996, ofreciendo más de doscientos recitales.Fue asistente del Maestro Ivo Cruz en el Festival Internacional de Música de Macao (China) y ha participado en varias ocasiones en los Encuentros de Música Contemporánea con la Orquesta de la Fundación Calouste Gulbenkian. En 1998 fue invitado por el violonchelista Jian Wang para una actuación en el Palau de la Música de Valencia.Ha colaborado en calidad de Director Asistente con el Teatro de la Ópera de Bytom (Polonia). Asimismo ha desarrollado una amplia actividad como pianista acompañante en Portugal, en el Teatro Sâon Carlos, en la Escuela Superior de Música de Lisboa y en la Universidad de Évora, entre otros.

En cuanto a su actividad musical en España, cabe destacar su colaboración con la Orquesta de Extremadura y el Coro de la Universidad de Extremadura, conciertos para la Sociedad Filarmónica de Badajoz y giras con diversos solistas por Extremadura y Andalucía. En el marco del Festival Ibérico de Música destacan sus actuaciones en las ediciones 2001 con el Cuarteto Atlas y en 2004 con la soprano portuguesa Manuela Moniz

Desde hace unos años forma dúo con el saxofonista, profesor del Conservatorio de Cáceres, David Alonso, con el que ha ofrecido recitales en diversas salas de España. Con David Alonso y Manuela Móniz presentó un programa monográfico dedicado a composiciones de Juan Pérez Ribes en el Festival Ibérico de Música 2005.Actualmente es pianista acompañante del Conservatorio Superior de Música de Badajoz.

Page 17: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

Primera parte

ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856) Frauenliebe und Leben

Seit ich inh gesehen / Desde que lo vi

Er, der Herrlichste von allen / Él, el mejor de todos

Ich kann’a nicht fassen, nicht glauben / No puedo hacer ni creer nada

Du Ring an meinem Finger /Tú, anillo en mi dedo

Helft mir, ihr Scwestern / Ayudadme, hermanas

Süsser Freund, du blickest / Dulce amigo, me miras...

An meinem Herzen, an meiner Brust / En mi corazón, en mi pecho

Nun hast du mir den resten Schmerz getan / Me has hecho sufrir por primera vez

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918) Ariettes oubliées

Beau soir / Tarde hermosa

Mandoline

Il pleure dans mon coeur (Ariettes oubliées)

SERGEI RACHAMNINOV (1873 – 1943) Canciones (versión inglesa)

For a life of pain I have given my love / Por una migaja de pan le he dado mi amor

Oh, never sing to me again / No cantes para mí jamás

Spring Waters / Aguas de primavera

Segunda parte

JESÚS GURIDI (1886 – 1961) Seis canciones castellanas

MAURICE RAVEL (1875 – 1937) Cinq melodies populaires grecques

Chanson de la mariée / Canción de la esposa

La-bas, vers l’eglise / Allí abajo, cerca de la iglesia

Quel galant m’est comparable /

Page 18: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Chanson de cueilleuses de lentisques /

Tout gai! /

GIACOMO PUCCINI (1858 – 1924) Senza mamma (de la ópera Suor Angélica)

ALFREDO CATALANI (1854 – 1893) Beben, n’andro lontana ( de la ópera La Wally)

GIACOMO PUCCINI Yn bel di, vedremo (de la ópera Madama Butterfly)

Page 19: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NOTAS AL PROGRAMA

El género musical canción (lied en alemán, mélodie en francés) puede considerarse el más completo en lo que a cantidad, y sobre todo, calidad y diversidad se refiere.

Su inicio se remonta a los cantos de los trovadores medievales y, con formas diversas, al folklore de diferentes países. La canción proliferó durante siglos en la música erudita europea y fue cultivada por representantes destacados que la hicieron permanecer como un género vivo hasta nuestros días.

Su forma compacta y concisa, fácilmente adaptable a los temas más diversos, hace de ella un género ideal para la composición de música sobre poemas y obras literarias. La palabra poética puede estimular la imaginación del compositor hasta llegar a un resultado final que trasciende los elementos literario y musical. Compositores como Mozart, Schubert, Schumann, Wolf, Strauss, Brahms, Duparc, Faure, Debussy, Poulenc, Ravel, Schönberg, o los españoles Falla, Granados, Guridi, Turina o Montsalvatge, han hecho de la canción una especie de diario personal de íntimas y hermosas páginas.

En el año 1840 ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856) escribió ciento sesenta y ocho canciones muchas de las cuales se encuentran recogidas en ciclos magistrales: Frauenliebe und Leben, Dichterliebe, Liederkreis y Mirten. Hasta entonces Schumann había escrito casi exclusivamente obras para piano solo y su pasión por la canción se vio estimulada por hechos de gran relevancia en su vida privada.

En julio de 1840 el Tribunal de Justicia desestimó las alegaciones de Friedrich Wieck por las que se oponía al matrimonio de su hija Clara con el compositor. Cuando el 11 de agosto se hizo firme la sentencia, Schumann escribió en su diario íntimo: “... el día más feliz de mi vida”.

En una semana R. Schumann puso música a dieciséis poemas de Adelbert von Chamisso (junto a composiciones sobre traducciones de poesía danesa, francesa y griega). Chamisso había publicado los nueve poemas que forman Frauenliebe und Leben diez años antes y su popularidad los había hecho objeto de numerosas tentativas de adaptación musical.

En contraposición al ideal femenino defendido por Schiller, el ciclo representa la vida de una joven mujer burguesa, sencilla y anónima. El noveno y último poema (Sueños de antaño ahora tan lejanos) fue sustituido por un posludio, una conclusión, para piano solo, basada en la primera canción, que pone de manifiesto el carácter cíclico de la composición. El acompañamiento de piano fue elaborado más tarde y aunque sigue de cerca la línea melódica tiene también un marcado carácter autónomo e independiente.

Si Robert Schumann había aglutinado su obsesión por el lied se en un solo año, CLAUDE ACHILLE DEBUSSY (1862 – 1918) compuso melodies durante toda su vida creativa. La crucial importancia de la literatura en la vida de Debussy queda relejada en las palabras de Paul Dukas: “Los escritores han influido en Debussy de manera más decisiva que los músicos”. Los poetas preferidos por Debussy fueron los más representativos del simbolismo: Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Maeterlinck, Pierre Luÿs, Bourget, A. France y T. De Banville.

Beau soir (1880, Bourget), Il pleut dans mon coeur y La mandoline (1887, ambos de Paul Verlaine) constituyen un excelente ejemplo de las palabras arriba mencionadas: los dulces aromas armónicos que evocan la magia del atardecer, los ondulantes arpegios que acarician el teclado como las olas, el jugueteo de los acordes que recuerdan el sonido del arpa y de la guitarra, hacen de Debussy “el poeta de los sonidos”.

Page 20: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Entre 1870 y 1917 SERGEY RACHMANINOV escribió ochenta y cinco canciones para voz y piano. Con pocas excepciones, todas ellas utilizan texto de los poetas rusos más importantes. Después de emigrar a EEUU en 1917, Rachmaninov no volvió a escribir ninguna canción. Parece ser que su vena vocal se alimentaba sólo del gran patrimonio cultural, pasado y presente, de su país natal.

Las composiciones para canto y piano de Rachmaninov conjugan dos elementos esenciales de su estilo musical: la belleza melódica y la exuberante escritura pianística. Cada una de las cuatro canciones incluidas en el programa representa una faceta de la expresividad del compositor: la tristeza y desesperación en Poljubila ja na pechal’svoju; la evocación de oscuras y misteriosas imágenes del pasado en Ne poj, Krasavica, primne: la búsqueda poética de la felicidad etérea a través del éxtasis de los sentidos en Melodija; y, finalmente, la extraordinaria fuerza que representa la repentina llegada de la primavera en Vesemije Vody.

En la extensa obra del compositor vasco JESÚS GURIDI encontramos una importante diversidad de géneros. Destacan las composicones vocales, óperas y zarzuelas, música de cámara y piezas religiosas (para órgano). Influido por Wagner y el romanticismo tardío, con el folklore vasco en las raíces de sus composiciones, en las seis canciones castellanas deja uno de los mejores ciclos en el panorama vocal español..

Las canciones están construidas sobre textos y melodías populares, en algunas ocasiones reúne dos canciones en una sola. A pesa de la unidad temática, el ciclo presenta una sorprendente diversidad de estilos de escritura y de carácter. Cada una tiene un tratamiento individual demostrando un extenso catálogo de medios y facultades al servicio de una poderosa imaginación. Entre las características más notables se encuentran: el tratamiento independiente, ilustrativo y visionario del acompañamiento pianístico (Canción nº 1ª), la riqueza armónica e intensidad expresiva (nº 2), el temperamento, carácter y colorido andaluz (nº 3), el melodismo gregoriano de compás libre, dividida por cadencias que imitan el órgano (nº 4), la jota castellana con reminiscencias de la jota cántabra (nº 5) y la melodía popular “Mañanita de San Juan” con su sensación de despertar de un sueño lleno de lirismo y ternura.

La obra de MAURICE RAVEL se caracteriza en general por: a) La cantidad relativamente modesta en comparación con sus contemporáneos; b) La gran diversidad de formas. Puede decirse que aborda todas las formas salvo las de la música religiosa.; c) La notable proporción de composiciones reconocidas como obras maestras. A estas características podemos añadir un rasgo que hace de Ravel un compositor excepcional: la gran innovación creativa de sus obras. Ravel nunca abordaba el mismo problema dos veces, en cada composición se proponía conquistar nuevos horizontes, impregnando con su inconfundible personalidad una vasta cantidad de estilos y técnicas.

Su ductilidad y “metamorfosis” creativas abarcan desde el canto gregoriano hasta Gershwin pasando por los estilos históricos y modernos más diversos: renacentista, barroco, clásico y jazzístico. Las fuentes de su inspiración abundaban en elementos exóticos procedentes o sugeridos por la antigüedad clásica (Grecia: Dafnis y Cloe), las culturas musicales árabe, persa, hebrea, asiática y, sobre todo, española. Todo ello hizo de Ravel unos de los artistas más originales y refinados.

De las sesenta obras consideradas principales, una treinta son obras vocales: canciones y ciclos de canciones, arreglos de melodías populares, obras para coro y dos óperas.Para sus composiciones utilizó textos de Verlaine, Mallarmé, Marto, P. Gravollet, T. Klingos, J. Renard, etc.

Page 21: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

La génesis de Cinco canciones griegas remonta a la iniciativa del musicólo francés Pierre Aubry cuando presentó públicamente canciones de pueblos oprimidos: griegos y armenios. Respondiendo a su petición, el crítico Michel Calvocoressi hizo una selección de textos y melodías recogidas originalmente por Pericles Matsa y Hubert Permat. Posteriormente mostró a Ravel una selección de canciones a las que el compositor puso acompañamiento de piano en tan sólo treinta y seis horas. Esta rapidez compositiva no impidió que Ravel crease una colección de canciones sorprendente por su riqueza, por su variedad y por su capacidad de reflejar el amor, la fe y la alegría de las expresiones populares.

La gran popularidad de las tres arias que cierran el programa de esta noche hacen innecesario cualquier comentario, simplemente, parafraseando las palabras de Debussy dejemos que “la música empiece donde acaban las palabras”.

LUCJAN LUC

Page 22: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Recital de violonchelo y piano

PAULO GAIO LIMA, violoncheloANTONIO JOAQUÍN FACA ROSADO, piano

Martes, 29 de mayo – 21 horasTeatro “López de Ayala”

Page 23: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PAULO GAIO LIMA

Paulo Gaio Lima nasceu em 1961 no Porto. Iniciou aos 10 anos os estudos musicais no Conservatório de Música daquela cidade, concluindo o Curso Superior de violoncelo com a classificação máxima na classe de Madalena Costa em 1979. Neste mesmo ano trabalhou com Radu Aldulescu em Barcelona, obtendo ainda o Prémio Guillermina Suggia. Como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e do Ministério da Cultura, frequentou as classes de Maurice Gendron e Geneviève Joy-Dutilleux no Conservatório de Paris, ganhando os prémios de Violoncelo e de Música de Câmara. É violoncelo-solo da Orquestra Metropolitana de Lisboa e professor da Academia Nacional Superior de Orquestra

Nació en Porto. Fue alumno de Madalena Costa en el Conservatorio de Música de esta ciudad y de Maurice Gendron en el Conservatorio Superior de París, ciudad en la que vivió durante siete años como becario de la Fundación Calouste Gulbenkian y del Ministerio deCultura.Participa regularmente en Festivales de Música en su país y en el resto de Europa (Europália – Bruxelas, Huddersfield, Marais, Uzés, Torino, Trento, Nantes ....) así como en las orquestas de Moscú, Szeged, Sangai, Porto Alegre, Hannover, Monterrey ...Colabora con diversos grupos de música contemporánea, tales como, Alternance,2E2M, L’Itinéraire, Poikilon, Música Nova y Divertimento di Milano. Exhibe en 1ªaudición obras de Dusapin (Música 86 de Estrasburgo), Koo, el Concierto para violonchelode P. Hersant (Huddersfield/89), y 5 Miniaturas de C. Marecos (Cascais 2000).En 1987 fue violonchelo-solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Reno. De 1992 a2000 fue violonchelo-solista de la Orquesta Metropolitana de Lisboa. Formó parte delCuarteto Verdi de París. Con Aníbal Lima y António Rosado formó el Artis Trío conel que actuó en Dinamarca, Francia, Portugal e Italia.Grabó en disco Concertos de L. Boccherini, Beethoven (con G. Ribeiro y P. Burmester),Brahms (con G. Ribeiro) y Schumann, así como obras del repertorio camerístico portugués(Pinho Vargas, C. Carneyro, Joly B. Santos), para la EMI y RCA. Su actividadpedagógica se divide entre la Academia Nacional Superior de Orquesta de Lisboay cursos de perfeccionamiento en todo el país, España y Brasil.

ANTONIO ROSADO

Comenzó su formación musical con su padre y continuó los estudios en el Conservatorio de Lisboa, en el que obtuvo la licenciatura en piano con las calificaciones más altas. A los dieciséis años fue al Conservatorio de París donde estudió con Aldo Ciccolini y posteriormente realizó cursos de perfeccionamiento en Italia (Siena y Biella).En 1980 ofreció su primer concierto con la Orquesta Nacional de Toulouse dirigida por Michael Plasson, desde entonces ha actuado con diversas orquestas bajo la dirección de renombrados directores como Georg Alexander Albrecht, Claudio Scimone, Silva Pereira, Ronald Zollman, etc.

En el campo de la música de cámara, también ha tocado junto a músicos destacados como Aldo Ciccolini, Maurice Gendron, Margarita Zimmermann, Gerardo Ribeiro y Paulo Gaio Lima. Con este último ha interpretado recientemente la obra completa para violonchelo y piano de Beethoven.

Page 24: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Ha recibido numerosos galardones de la Academia Internacional Maurice Ravel (Francia) y la Academia Internacional Perosi (Italia), así como del Certamen Internacional Vianna da Motta (Portugal) y del Certamen Internacional Alfredo Casella en Nápoles (Italia). Estos premios marcan el reconocimiento internacional de su virtuosismo, y han contribuido a lanzarle en una brillante carrera que incluy conciertos y recitales en todo el mundo, y su participación en diversos festivales de música.

Su primera grabación, dedicada a Enescu, tuvo lugar en París en los años ochenta. Le siguieron otras, como las Obras para piano de Vianna da Mota, un CD conmemorativo del 150 aniversario de la visita de Liszt a Lisboa, la Fantasía de Schumann y la Sonata de Liszt. Con el violinista Gerardo Ribeiro ha grabado las Sonatas para violín y piano de Brahms y, recientemente, en colaboración con el pianista Artur Pizarro, ha grabado un CD titulado Mozart en N oruega. Con la NDR Symphonieorchestra de Hamburgo ha grabado el Concierto para piano nº 2 y la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov. Con la Orquesta Nacional de Oporto ha grabado los dos conciertos de Brahms.

Page 25: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

Primera parte

R. STRAUSS (1864 – 1949) Sonata para violonchelo y piano, op. 6 (1883) Allegro con brío Andante ma non troppo Allegro vivo

C. DEBUSSY (1862 – 1918) Sonata para violonchelo y piano en Re menor. Prologue La Sérénade Finale

Segunda parte

ARVO PÄRT (1935) Spiegel im spiegel

D. SHOSTAKOVICH (1906 – 1975) Sonata en Re menor, op. 40 Allegro non troppo Allegro Largo Allegro

Page 26: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NOTAS AL PROGRAMA

Neste programa apresentamos uma imagem da variedade de estilos em que o século XX foi fértil.Desde a juvenil sonata de Strauss ainda moldada na influencia de um Mendelssohn mas de certo modo anunciando os grandes poemas sinfonicos de um compositor que nunca abandonou completamente uma estética oitecentista até uma Spiegel im Spiegel de Arvo Part, autor intemporal virado para uma escrita mística que terá porventura mais relacoes com a música religiosa do passado do que as correntes do seu tempo.Duas obras-primas da literatura para violoncelo e piano completam o concerto. Extremamente representativa da sua época a Sonata de Debussy propoe uma escuta englobando uma mistura de influencias:uma homenagem ao estilo frances de Rameau quicá decorrente do fulgar nacionalista inerente ao facto de ter sido composta durante a 1 guerra mundial,um piscar de olhos à comedia dell arte implícito no título que Debussy tinha previsto para a sonata-Pierrot faché avec la lune- e também uma atracao pelos mundos sonoros que chegavam do oriente.Com Shostakovich, a tradicao russa é-nos proposta por melodias cheias de intensidade expressiva alternadas com temas populares cheios de humor tao característico da música do compositor.

PAULO GAIO LIMA

Page 27: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Recital de piano

CLAUDIO MARTÍNEZ MEHNER

Miércoles, 30 de mayo – 21 horasTeatro “López de Ayala”

Page 28: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

CLAUDIO MARTÍNEZ MEHNER

Nacido en Alemania en 1970, comienza su educación musical en el RealConservatorio de Música de Madrid con los profesores Amparo Fuster, Pedro Lerma y Joaquín Soriano, finalizando con el Título de Profesor Superior de Piano y Premio de Honor Fin de Carrera en 1989. Completa sus estudios posteriormente en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, la "Hochschule für Musik Freiburg" (Alemania), la "Fondazione per il Pianoforte" en Como (Italia) y el "Peabody Conservatory" en Baltimore (E.E.U.U.), estudiando principalmente con Dmitri Bashkirov, Vitalij Margulis y Leon Fleisher.

Asiste activamente a clases magistrales impartidas por Murray Perahia,Alexis Weissenberg, Karl-Ulrich Schnabel, Fou Ts'ong, Dietrich Fischer-Dieskau y Mstislav Rostropovich, entre otros.

Ha sido finalista en el concurso internacional "Paloma O'Shea" de Santander y ha ganado primeros premios en los concursos Internacionales "Fundación Chimay" (Chimay, Bélgica), "Pilar Bayona" (Zaragoza) y "Dino Ciani" (Milán). Su actividad como solista le lleva a actuar en toda Europa, E.E.U.U.,Rusia, Centroamérica, Korea y Japón con orquestas como la Filarmónica de Munich, la Filarmónica de Moscú, Filarmónica del Teatro Alla Scala, Scottish Chamber Orchestra, Filarmónica de Praga, Radio Svizzera Italiana, Norddeutsche Rundfunk, Filarmonia Hungarica y numerosas orquestas españolas.

En la actualidad es profesor asistente de piano en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y profesor en el Conservatorio Superior de Salamanca.

Page 29: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

Primera parte

J. S. BACH (1685 – 1750) Partita No. 4 en Re Mayor, BWV 828 Ouverture - Allegro Allemande Courante Aria Sarabande Menuet

Gigue

L. V. BEETHOVEN (1770 – 1827) Sonata en Mi Mayor, op. 109

Vivace, ma non troppo - Adagio espressivo

Prestissimo Andante molto cantabile

ed espressivo

Segunda parte

G. LIGETI (1923 – 2006) Cinco estudios

Fém Arc-en-ciel Fanfares Cordes à vide L’escalier du diable

F. CHOPIN (1810 – 1849) Nocturno en Do sostenido menor, op.2, nº 1

Scherzo Nº4 en Mi Mayor, op. 54

Page 30: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NOTAS AL PROGRAMA

J. S. Bach: Partita nº 4 en Re mayor, BWV 828

Las seis partitas de Bach (BWV 825 – 830) son las únicas entre las tres colecciones de suites (Suites francesas BWV 812 – 827, Suites inglesas BWV 806 – 811) que llegó a publicar en vida, entre 1726 y 1731, a razón de una por año, dentro del primer volumen del Clavierübung. En el mismo año de 1731 apareció en Leipzig la serie íntegra de las Partitas como Op. 1.

Las partitas siguen un plan similar al de las Suites inglesas y constituyen un monumento al arte del teclado por su variedad y los múltiples recursos técnicos puestos en juego. Constan normalmente de un preludio, a veces muy desarrollado, al cual sucede una serie de danzas siguiendo el orden tradicional de la suite barroca.

Bach inserta las partitas en la tradición de su predecesor en la cantoría de Santo Tomás de Leipzig, Johann Kuhnm (1660 – 1722), quien había publicado partitas y otras obras para clave en su Neue Klavierübung (Nuevos ejercicios para teclado). Pero Bach trató de innovar el género, apartándose de la típica suite barroca. Entre los movimientos tradicionales de danza intercala galanterien, según su expresión, con minuetos, pasapiés, scherzos, burlescas, arias, rondós y gavotas.

La Partita nº 4 en Re mayor fue publicada en 1729 y tiene un carácter jovial y brillante. Su tonalidad, Re mayor, es sinónimo de alegría y de resplandor.

Comienza con una Obertura a la francesa, con una introducción grave y una segunda sección rápida y de estilo fugado. La espléndida Allemande, cuya agitación rítmica va en aumento, cede el tiempo a una luminosa Courante francesa y después a una Aria nada melancólica, semejante a lo que ocurre con la Zarabanda que viene a continuación, excepcionalmente movida y rítmica, con gran contraste entre la animación de la línea melódica y la regularidad del bajo. Tras el Minueto, cierra la Partita una Giga soberbia y colosal basada en el inhabitual compás 9/16. Tiene dos secciones: la primera sobre un motivo enérgico y la segunda con un tema más cantable.

L. v. Beethoven: Sonata nº 30, op. 109, en Mi mayor.

Esta sonata abre el grupo de las tres últimas sonatas para piano, compuestas entre 1820 y 1882, cuya redacción se desarrolló al mismo tiempo que la elaboración de dos creaciones tan gigantescas como la Novena Sinfonía y la Missa Solemnis. Según se decía entonces, las tres últimas sonatas constituyeron la respuesta a un desafío aceptado por el compositor tras un artículo aparecido en la revista musical Allgemeine Musikalisches Zeitung en la que se le consideraba un artista “acabado”. Es mucho más probable que Beethoven, tras publicar la op. 106, su más gigantesca construcción para piano, hubiera sentido de nuevo la tentación de enfrentarse al mismo instrumento para desarrollar nuevas alternativas y potencialidades.

La sonata empieza con un primer movimiento vivace, de carácter introductorio y con rasgos de improvisación, con un espíritu de futuro, que parece anunciarnos a Schumann. Este movimiento está estructurado en forma sonata, aunque transfigurado en una nueva dimensión abierta típica del último estilo de Beethoven.

El segundo movimiento, prestísimo, tratado como una nueva realidad autónoma, independiente de los otros movimientos en cuanto a material temático, dinámica y ritmo, consituye un fragmento maravillosamente unitario y conciso pese a su corte apasionado y valiente.

El tercer movimiento, auténtico centro de gravedad de la sonata, es un primer ejemplo de la importancia que el arte de la variación asumirá en las últimas obras de

Page 31: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Beethoven. Considerado como una “zarabanda angélica” de pureza espiritual, el tema consigue a través de las seis variaciones, una progresiva transparencia. Beethoven desarrolló un nuevo tipo de variación en el que cada episodio mira al tema de una manera mucho más individual y profundamente reinterpretativa. Cada variación tiene su indicación de tempo y carácter. Para el tema se indica: Andante – cantando mucho, con un íntimo sentimiento, a media voz (todo ello en alemán). 1ª variación: Molto expresivo. 2ª var.: Leggieramente. 3ª var.: Allegro vivace. 4ª var.: Un poco meno andante. 5ª var.: Allegro ma non troppo. 6ª: Tempo primo del tema – Cantabile.

Terminaremo el comentario sobre esta sonata de Beethoven con las palabras del pianista francés Alfred Cortot: “Podría decirse de los trozos que componen esta sonata que el primero expresa el ensueño, el segundo la acción, el tercero la aceptación, en un sentimiento de serenidad dolorosa”.

Giörgy Ligeti: Estudios

Los Estudios de piano de Ligeti, compuestos entre 1988 y 1994, constituyen una de las obras claves de las décadas 80 y 90 del siglo XX.

Según las propias palabras del compositor, los dos ciclos de estudios encierran varias preocupaciones: la transformación de la limitación técnico-interpretativa en un asunto profesional, la articulación entre la imagen mental, la realidad anatómica de las manos y la configuración del piano, el entrelazamiento de lo táctil y lo acústico, el placer físico-motor, el principio de desorden, la geometría, el pensamiento generativo, la complejidad métrica de Conlon Nancarrow y las polifonías africanas, configuraciones rítmico melódicas donde la simetría y la asimetría son simultáneas, siempre en búsqueda de ilusiones acústicas que recuerda las ilusiones ópticas de los dibujos de Maurits Escher.

F. Chopin: Nocturno op. 27 en Do sostenido menor, nº 1 y Scherzo nº 4 en Mi mayor, op. 54

Compuesto en 1835, está dedicado a la Condesa de Apponyi, cuyo salón musical se honraba frecuentemente con la presencia de Chopin. Le caracteriza una gran fuerza y pasión interior. Comienza (Largetto) con una cantilena palpitante y tierna sostenida por el movimiento ondulante de una acompañamiento en corcheas. Recordemos que el nocturno está ligado en Chopin a la influencia del bel canto italiano que tanto apreciaba. La segunda parte de este nocturno (piu mosso) se transforma en una apasionada agitación creando un nuevo tema que aparece en octavas sobre el gruñido continuo de los tresillos del bajo. La evolución dinámica llega a su cumbre sonando el tema en fortíssimo con tres fff (único nocturno donde Chopin utiliza esta indicación dinámica) con los acordes en la derecha y tresillos en la izquierda cada vez tomando nuevas dimensiones interválicas casi arrastrando el teclado. Todo ello se transforma en otro nuevo tema que da la fugitiva ilusión de un vals. Un corto recitativo nos devuelve a la cantilena del comienzo.

El Scherzo nº 4 en Mi mayor, op. 54, es el más sobrio y melancólico de los cuatro Scherzos escritos por Chopin. Fue compuesto en 1842, dedicado en la edición alemana a Jeanne de Caramant, y en la edición francesa a su hermana Clotilde, ambas alumnas de Chopin. Por su carácter contrasta con los anteriores, pues se aparta de la trágica exaltación que caracteriza, orientándose más hacia la nostalgia.

Alexander Kandelaki

Page 32: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NeoBarock

VOLKER MÖLLER, violínMAREN RIES, violín

ARIANE SPIEGEL, violoncheloGREGOR HOLLMANN, clave

Jueves, 31 de mayo – 21 horasSalón de Plenos – Diputación de Badajoz

Page 33: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NeoBarock (incluir LOGO)

Interpretaciones fascinantes, en las que se reúnen la fuerza y la vitalidad con la perfección y el virtuosismo; éstas son las señas de identidad de NeoBarock. Con este nombre Volker Möller y Maren Ries (violines), Ariane Spiegel (violonchelo) y Gregor Hollmann (clave), todos experimentados intérpretes solistas y de música de cámara, decidieron formar un cuarteto musical en 2003. Mediante un trabajo en equipo sobre la música barroca, estos cuatro artistas han conseguido un sonido equilibrado y un estilo fresco que hacen tan atractivas y únicas las interpretaciones de NeoBarock. El reconocimiento internacional de este grupo alemán se ve confirmado una y otra vez por la acogida entusiasta de la crítica especializada y por el público. Con su “claro, transparente y sonoro sonido” (Wesfälische Nachrichten) y su “virtuoso equilibrio” (Frankfurter Allgemeine Zeitung), NeoBarock es en la actualidad “uno de los grupos musicales más innovadores” (Hessisch Niedersächsische Allgemeine).

El nombre NeoBarock responde al credo artístico de los músicos: Barroco significa para ellos algo más que la restauración fiel de antiguos palacios y jardines, más que la recuperación del texto musical auténtico y la obediencia a reglas de interpretación fieles a la historia. NeoBarock ofrece “música barroca liberada del polvo de lo antiguo y extraordinariamente seductora” (Salzburger Volkszeitung) que conmueve al público de hoy con renovada música del pasado.

Desde su creación en 2003 NeoBarock ha sido recibido con entusiasmo en las principales salas de conciertos de ciudades alemanas y europeas como Colonia, Leipzig, Berlín, Salzburgo, Madrid o Sevilla. Ha realizado numerosas grabaciones radiofónicas en vivo: Westdeutscher Fundfunk, Radio Nacional de España, Bayerischer Rundfunk y Deutschlandfunk. Con motivo de 250 aniversario del nacimiento de Mozart en 2006 NeoBarock presentó el CD titulado “Wolfgang Amadeus Mozart – Encuentro con Händel y Bach”.

VOLKER MÖLLER, violín, Instrumento: Leopold Widhalm, Nürnberg 1783

Nació en Jena (Alemania). Tras su estancia en la Escuela Especial de Música en Dresde, estudió en la Escuela Superior (Hochschule) “Hanns Eisler” en Berlín con Joachim Scholz, profesor de violín “moderno”. Más tarde se especializó en el estudio del violín barroco con Thomas Pietsch en Frankfurt / Main. Completó sus estudios participando en clases magistrales y seminarios sobre violín, viola y música de cámara barrocos con Reinhard Goebel, Elisabeth Wallfish, Lucy van Dael y Edith Picht-Axenfeld. De manera práctica, esta especialización en música barroca se proyectó en la realización de conciertos con agrupaciones musicales de música antigua, con la Orquesta Barroca de Friburgo (Freiburger Barockorchester) o con la Academia de Música Antigua de Berlín (Akademie für Alte Musik Berlin). Desde 1995 hasta 2002 Volker Möller fue miembro de Musica Antiqua Köln. Desde 1997 actuó como solista de violín y viola con esta agrupación, con la que recorrió los centros musicales más importantes de Europa, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. Con esta misma formación realizó numerosas e importantes grabaciones para TV, radio y CDs. En 2003 Volker Möller fundó el conjunto NeoBarock, uno de los grupos más prestigiosos dentro de la música barroca. Además, es invitado con frecuencia para actuar

Page 34: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

como violín solista en renombradas agrupaciones alemanas e internacionales y de manera regula con Concerto Köln.

MAREN RIES, violín.Instrumento: Leopold Widhalm, Nürnberg 1769

Nacida en Hamburgo (Alemania), comenzó sus estudios de violín a los nueve años. Siendo estudiante de violín, ofreció numerosos conciertos de diferentes estilos musicales. Desde 1996 hasta 2001, estudió violín “moderno” y música de cámara en Leipzig y Stuttgart con Kolja Lessing y Roland Bladini. Participó en clases magistrales de Hans-Heinz Schneeberger, Reinhard Goebel, Monica Huggett y Petra Müllejans. Entre 2002 y 2004 completó sus estudios de violín barroco en clases particulares con Gottfried von der Goltz en Würzburg. Durante sus estudios, en 2000, entró a formar parte del grupo Musica Antiqua Köln, con la que actuó en las salas de música más importantes del mundo. Es invitada a tocar con agrupaciones barroca y ofrece conciertos de música de cámara y como solista de violín y viola. Ha realizado numerosas grabaciones para radio, TV y CDs, muchas de ellas en vivo. Cofundadora del grupo NeoBarock, grupo interesado actualmente por la música de los siglos XVII y XVIII que interpretan en las salas más importantes de Europa.

ARIANE SPIEGEL, violoncheloInstrumento: Ekkard Seidl, Markneukirchen 1999 (según Antonio Stradivari)

Nació en Oranienburg (Alemania). Estudió en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock con Peter Langer y Gert von Bülow. Se especializó en violonchelo barroco con Phoebe Carrai y Markus Möllenbeck en Berlín, formación que completó en clases magistrales con Anner Bylsma y Gerhart Darmstadt. En los años 2000 y 2001 Ariane Spiegel fue violonchelo solista en Musica Antiqua Köln bajo la dirección de Reinhard Goebel, agrupación con la que ha realizado numerosas e importantes grabaciones y giras por todo el mundo. En 2000 obtuvo el primer premio en el concurso internacional de música antigua de Brugge (Bélgica). Desde su creación en el año 2003, Ariane Spiegel es violonchelo de NeoBarock.

GREGOR HOLLMANN, clavicémbaloInstrumento: Bernhard v. Tucher, Leitheim 1988 (según Christian Vater, Hannover 1738)En este concierto utilizará

Gregor Hollmann nació en Coesfeld (Westfalia, Alemania). Después de diplomarse en piano y música sacra, estudió clavicémbalo en Münster y Basilea. Se interesó especialmente en los compositores que precedieron y siguieron a Juan Sebastian Bach, en particular en sus modelos y sus discípulos. En diversas ocasiones sus grabaciones de las obras de estos músicos fueron reconocidas con los premios “Deutsche Schallplatten Kritik”. En el año 2000 finalizó la grabación completa en CD de todos los solo conciertos de J. S. Bach junto al Ensemble Musica Alta Ripa, cuyo segundo volumen recibió el premio “Cannes Classical Award”. En el volumen quinto de esta misma colección se encuentra la primera grabación de un concierto de Bach interpretado por Gregor Hollmann en un histórico clave-16’ (dieciséis pies). En los últimos años ha sido invitado repetidas veces por el Bamberger Symphonikern y Rebel New York. También ha participado en el Festivales Bach de Filadelfia y Leipzig. Como intérprete del clave, actualmente dedica casi todo su tiempo a NeoBarock, agrupación de la que fue cofundador en 2003. Gregor Hollmann es profesor en la Hochschule de Münster y en la Academia de Música de Kassel.

Page 35: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

NOTAS AL PROGRAMA

Llamamos ostinato a un diseño breve y característico que se repite de manera constante a lo largo de una composición, articulando todo su transcurso. Dicho diseño puede consistir en una melodía, un ritmo, una estructura armónica, o de manera característica en el período barroco, un bajo. El uso del basso ostinato, o ground bass como se llamó en Inglaterra, podía entenderse como un simple recurso para organizar el bajo de la pieza, o como fundamento estructural que determinaba la forma de la composición. El primer caso es más habitual en la música vocal, y en él la melodía discurre con libertad, sin que sus frases coincidan con las repeticiones del bajo. En el segundo, más empleado en la música instrumental, las estructuras de bajo y voces superiores suelen coincidir, lo cual da lugar a una serie continua de variaciones.

Lejos de utilizar ostinati originales para cada ocasión, los compositores recurren una y otra vez a un repertorio común de bajos originados en su gran mayoría en el siglo XVI. La práctica de la composición sobre un bajo ostinato tiene su origen en la improvisación, ya que los intérpretes utilizaban un bajo recurrente y su estructura armónica como referencia para desplegar su imaginación, su inventiva y su habilidad. Estas prácticas acabaron originando una rica tradición compositiva sobre diseños como la romanesca, el ruggiero, el pasamezzo, la folía y un largo etcétera, cuyos orígenes son casi siempre italianos o españoles, pero que después se extienden a toda Europa para ofrecer sus más destacados frutos en el Barroco.

Aunque la mayoría de los bajos utilizados procedían de la música de danza, los empleados para improvisar poesía cantada también originaron series de variaciones instrumentales. Uno de estos bajos armónicos es el ruggiero, muy popular en Italia desde mediados del XVI. Su nombre procede de uno de los personajes del poema épico Orlando furioso, de Ludovico Ariosto. La Sonata sopra l’aria di Ruggiero, de Salomone Rossi (c. 1570-1630) se cuenta entre las numerosas piezas basadas en este diseño. Rossi desarrolló toda su carrera en Mantua, y aunque limitado por su confesión judía, mantuvo frecuentes contactos con la corte de los Gonzaga. La figura de Rossi es poco conocida pero de una relevancia histórica considerable, tanto por el temprano uso del continuo en sus madrigales, anticipándose incluso a Monteverdi, como por su contribución al desarrollo de la sonata en trío y el dúo de cámara en sus cuatro libros de música instrumental, editados en Venecia entre 1607 y 1623.

Entre las fórmulas de ostinato basadas en danzas renacentistas, una de las más extendidas es el passamezzo, de ritmo lento y reposado, similar a la pavana. Un gran número de passamezzi está construido sobre un mismo diseño armónico, que será usado como base para variaciones. Al igual que muchísimos otros autores, el alemán Johann Vierdanck (c. 1605 – 1646) incluyó en su Ander Theil darinnen begriffen Capricci, Canzoni und Sonaten (1741) una serie sobre el passamezzo, además de otros géneros como suites de cámara y sonatas en trío, e incluso ejemplos pioneros de concierto instrumental. Vierdanck recibió su formación en Dresde de manos de Heinrich Schütz, y ocupó distintos puestos en diversas cortes e iglesias del norte de Alemania como instrumentista y organista.

La utilización de un bajo ostinato es muchas veces el principio constructivo de otros géneros diferentes de la propia variación, como ocurre con frecuencia en el ricercar y la canzona. Del ricercar (del italiano ricercare, buscar) existían dos variantes. Una de ellas consistía en una textura imitativa continua, una especie de motete instrumental que acabó dando lugar a la fuga; la otra era una composición en estilo improvisatorio y rapsódico que se identificará con la toccata. Muchos ricercari de este tipo estaban construidos sobre los mismos bajos ostinati empleados en las variaciones. Por otra parte, en los tratados de tipo didáctico, la palabra recercata se usaba para designar piezas que exploraban una técnica determinada, o bien que desarrollaban procedimientos para adornar una línea melódica o para improvisar sobre un bajo. A finales del XVII, Domenico Gabrielli (1659-1690), llamado Minghino dal violoncello, escribió ricercari para violoncello solo que son, en esencia, estudios, y que se cuentan entre la literatura más antigua escrita específicamente para este instrumento. Su puesto como violoncellista de San Petronio en Bolonia permitió además a

Page 36: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Gabrielli estar en contacto con la más avanzada escuela italiana de composición camerística, culminada por Giovanni Battista Vitali y, sobre todo, Arcangelo Corelli.

Respecto a la canzona, se trata de una forma estructurada en distintas secciones contrastantes, inspirada en la chanson vocal francesa. La canzona derivará en la sonata para pocos instrumentos melódicos y bajo continuo, con una textura desligada ya de la polifonía. La culminación de la canzona llegará con la obra de Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Organista en San Pedro de Roma durante casi cuatro décadas, Frescobaldi es uno de los compositores para teclado más influyentes de la primera mitad del XVII. El estilo virtuosista y expresivo de sus toccate, ricercari y canzoni inauguró la nueva estética del barroco temprano. En el género de la canzona, con ejemplos tanto para teclado solo como para solistas con continuo, Frescobaldi lleva al extremo el contraste entre secciones, pero al mismo tiempo dichas secciones se ven unificadas mediante la utilización de la variación. Las piezas contenidas en Il primo libre delle canzoni (1628) ejemplifican estas canzoni variadas, en las que la intensidad y la economía sustituyen a la exuberante retórica de sus obras más tempranas.

A Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756), destacado virtuoso alemán del teclado, cabe el honor de dar su nombre a las Variaciones Goldberg (1741) de J. S. Bach. En la fecha de composición de las variaciones, Goldberg se encontraba bajo la protección del conde Hermann Karl von Keyserlingk, embajador ruso en Sajonia. No puede afirmarse que la obra fuera un encargo, pero parece que el diplomático, aquejado de problemas de insomnio, solicitaba con frecuencia la presencia de Goldberg para tocar la partitura, a la que llamaba "mis variaciones". Las extraordinarias dotes como intérprete de Goldberg le habrían permitido tocar la extensa y compleja obra pese a su juventud. Por el contrario, Goldberg fue parco en el terreno compositivo, e incluso algunas de sus obras fueron atribuidas durante mucho tiempo a Bach, debido a la similitud de su estilo con el del maestro. La Sonata BWV 1037, incluida en el catálogo de Bach en el siglo XIX, es rica en recursos contrapuntísticos, especialmente en la doble fuga del segundo movimiento. La viva Gigue final comienza con un amago de ostinato, aunque finalmente se desarrolla con libertad.

Mientras que la mayoría de los bajos renacentistas van perdiendo vigencia hacia mediados del XVII, otros tipos más modernos van ocupando su lugar. Entre éstos los más extendidos serán la ciaccona o chacona y la passacaglia. La chacona se basa en una danza española de finales del XVI, importada al parecer de Latinoamerica. Ya en el XVII da lugar a extensas series de variaciones, en su mayor parte para teclado, si bien se usa también en la música vocal. La forma se extiende por toda la geografía europea, y los ejemplos más monumentales se darán a finales del XVII y en el XVIII en Inglaterra y Alemania. En la práctica es difícilmente distinguible de la passacaglia, y aunque suele estar en modo mayor, hay importantes ejemplos que contradicen este aspecto. Uno de ellos es la Chaconne en Sol menor de Henry Purcell (1659-1695), publicada póstumamente en 1697 dentro del volumen Ten Sonatas in Four Parts. Purcell, el más importante compositor inglés del Barroco, con una obra sorprendentemente abundante y variada pese a la brevedad de su vida, fue un maestro en la composición con ground bass, el cual utilizó en todos los géneros, instrumentales o vocales, religiosos o profanos. La Sonata VI de la citada colección es peculiar, ya que consiste en una serie de variaciones sobre un bajo de chacona como único movimiento. La pieza otorga independencia a la melodía respecto del bajo, no sólo en el fraseo, sino planteando también abundantes conflictos armónicos. Los cambios de ritmo y la libertad en el tratamiento melódico otorgan gran variedad a las más de cuarenta repeticiones del ostinato, conformando uno de los mayores logros de su autor tanto en la composición sobre grounds como en el género de la música de cámara.

Como se indicó, muy similar a la chacona en su estructura y en su perfil armónico es la passacaglia. El origen, sin embargo, es muy distinto. Sus fórmulas de basso ostinato procedían de ritornellos instrumentales que se intercalaban entre las estrofas o al final de determinadas piezas vocales, una práctica iniciada en España con el nombre de pasacalle y que acabó originando una forma independiente consistente en una extensa serie de variaciones. Tanto la passacaglia como, en menor medida, la chacona, siguieron siendo utilizadas a lo largo de la Historia de la Música, como demuestra su aparición en el último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Brahms, uno de los

Page 37: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

números de Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg, o el tercer acto del Wozzeck de Alban Berg, entre otros muchos.

Los más destacados ejemplos de passacaglia del Barroco fueron obra de autores alemanes. Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) fue el más sobresaliente virtuoso del violín del siglo XVII, pero a diferencia de otros intérpretes, fue también un compositor de primera línea, con una producción abundante y de calidad en todos los géneros. Su fama reside principalmente en la música de cámara, la cual constituye además la cima de la literatura violinística en scordatura, es decir, con una afinación de las cuerdas distinta a la habitual. El tratamiento polifónico del violín y el alto grado de virtuosismo son sus otros rasgos de identidad. Su serie de sonatas en trío Harmonia artificiosa-ariosa consta de siete obras con scordatura diferente en todas ellas. La polifonía es tremendamente rica, con pasajes incluso a cinco voces, utilizando las dobles cuerdas en ambos solistas más la línea del continuo. Los bajos ostinati son muy frecuentes en toda la obra de Biber, y muestra de ello es la Passacaglia incluida como final de la Partia V de la colección.

Georg Friedrich Händel (1685-1759), el gran maestro del Barroco tardío alemán junto con Bach, reunió en su obra una magistral combinación de estilos, con elementos de procedencia alemana, francesa, inglesa e italiana, si bien serán estos últimos los predominantes. Händel se estableció en Londres, dedicándose principalmente a la composición de ópera seria italiana. A partir de 1730, sin embargo, la fortuna de la ópera en Inglaterra empezaba decaer, y en poco tiempo, el oratorio de concierto se convertirá en el género predominante. Es en esta época de cambio en la tendencia compositiva cuando Händel publica sus Sonatas en trío op. 5 (1739). La colección está formada por numerosos pastiches, adaptaciones de obras concebidas inicialmente para una plantilla distinta, una práctica por otra parte muy habitual en Händel y en todo el Barroco tardío. La Sonata nº 4 de la colección cuenta con música procedente de los oratorios Athalia (1735) e Il Parnasso in festa (1741), y las óperas Il pastor fido (1712, revisada en 1734) y Alcina (1735). El primer movimiento es una extensa forma tripartita de obertura italiana en estilo concertante. El peso de la composición recae sobre un extenso Passacaille, con una sección central en modo menor que articula una estructura también ternaria. A lo largo de su transcurso, el propio bajo es también modificado, aunque conserva en todo momento su perfil característico. La sonata concluye con dos movimientos de danza más ligeros, una Gigue y un Menuet, que diluyen gradualmente la intensidad creada por el colosal Passacaille.

Uno de los bassi ostinati más longevos es el conocido como La Folía, mencionado por primera vez en documentos portugueses de finales del XV. Se desarrolla inicialmente en España e Italia ya en el XVI, asociándose con una danza o una canción danzada de ritmo frenético (folía, en italiano, significa locura). La tradición de la folía continuará igualmente en el XVIII, especialmente a partir de su utilización por Arcangelo Corelli, autor clave en el establecimiento de la estructura y el estilo de la sonata en trío del Barroco tardío. Antonio Vivaldi (1678-1741) muestra esta deuda con Corelli en su música de cámara, e incluye igualmente unas variaciones sobre La Follia como conclusión de su opus 1. En 1703, Vivaldi había comenzado a trabajar en el Ospedale della Pietá, institución a la que, aunque de manera intermitente, permanecerá ligado toda su vida. Al mismo tiempo, Vivaldi va adquiriendo reputación como compositor, y en 1705 aparece su publicación más temprana, las Sonatas op. 1. Las variaciones sobre La Follia incluidas en la serie usan una gran variedad de figuras melódicas y rítmicas, así como recursos canónicos, efectos de eco, variación y desarrollo del tema en el bajo, hasta llegar en la última de ellas a una apoteosis del virtuosismo. En su conjunto, las Sonatas op. 1 muestran el germen del estilo que Vivaldi desarrollará de manera más relevante en el género del concierto, al cual debe su fama y su posición histórica.

Vicente Antúnez Medina

Page 38: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución
Page 39: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Cánticas sefardíes ELENA GRAGERA, mezzosoprano

ANTÓN CARDÓ, piano

Viernes, 1 de junio de 200721 horas

Patio del Museo Arqueológico (Alcazaba)

Page 40: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

ELENA GRAGERA

Sin duda, una de las carreras más sólidas y llena de interés que está llamando poderosamente la atención de los medios musicales en España por su interesante trayectoria artística es la de la mezzosoprano pacense Elena Gragera.

Ha actuado en los principales escenarios musicales de España: “L´Auditori” de Barcelona, Festival I. De Santander, F. I. De Torroella de Montgrí, CDMC, Palau de la Música, Festival de Otoño (Madrid), Teatro Principal (Alicante), Salamanca 2002. Ha ofrecido recitales en importantes salas europeas: Wigmore Hall (Londres), Teatro del “Ermitage” (San Petersburgo), Sala Tchaikowsky (Moscú), Halle aux Grains (Toulouse), Gemeentemuseum (Pises Bajos), Salle Cortot de París, etc. La crítica ha subrayado y elogiado no sólo su alta calidad artística y la interioridad que imprime a sus interpretaciones, sino el atractivo contenido de los programas que propone, siendo considerada por la crítica especializada una de las mejores recitalistas españolas de la actualidad y con mejor proyección europea.

Recibe la tradición interpretativa del “lied alemán” de la mano de uno de los grandes mitos del género: la soprano Irmgard Seefried, Estudia también con Edith Mathis, el barítono francés Gérard Souzay y con la gran contralto holandesa Aafje Heynis, obteniendo el diploma superior con distinción del “Koninklijk Conservatorium” de La Haya.

Dentro de su faceta liederística alcanza un gran éxito su ciclo de “Robert Schumann: Lieder de 1840” en la Fundación March de Madrid, siendo destacada por los críticos Antonio Iglesias: “Atractivo timbre, sensibilidad exquisita...precioso ciclo, jornada en verdad memorable”; o Juan A. Vela del Campo: “Innata musicalidad que llega a convertirse en magnética...el encanto indefinible de la seducción intimista”

Su ya extenso catálogo de grabaciones ha sido elogiado y premiado por las más importantes publicaciones musicales. Éstos son algunos ejemplos: Para el sello “Columna Música” ha grabado Veinte Cantos Populares de Joaquín Nin, Integral de la obra para voz y piano de Ernesto Halffter y recientemente, el programa que escucharemos esta noche, Cánticas Sefardíes del siglo XX. Para “Harmonía Mundi” Canciones para voz y piano de Robert Gerhard. Con el sello “Calando” Integral de la obra para voz y piano de Isaac Albéniz. Es reciente también la grabación de la integral de canciones de Federico Mompou para el sello “Autor”. Colabora con directores tan prestigiosos como Helmut Rilling, Wiliam Christie, Antoni Ros Marbá, Josep Pons, Alexis Soriano o Enrique García Asensio o Joseph Pons.

ANTON CARDÓ, Piano

Nace en Valls (Tarragona). Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, y en la “Schola Cantorum” de París, donde se gradúa con “Premier Prix” de Piano y Música de Cámara, trabajando más tarde con la gran pianista catalana Rosa Sabater.

El Prof. Paul Schilhawsky, a la sazón Director del “Mozarteum” de Salzburgo, le encamina hacia el repertorio liederístico. En esta faceta, fue nombrado “Chef de Chant” en la Academia Internacional de Niça y en el“Mozarteum” salzburgés, lo que le permite colaborar con ilustres cantantes como Jessye Norman, Edith Mathis, Elly Ameling, Hermann Prey, Arleen Auger, Ingeborg Danz, y la gran pedagoga Vera Rozsa.La importante relación profesional que tuvo con el gran barítono francés Gérard Souzay, que le seleccionó como pianista para sus “Master-class”, le convierten en un gran especialista del “Lied” y la “Mélodie” francesa.

Page 41: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Fue galardonado en los Concursos UFAM-París, “Pierre Nerini”, y Primer Premio “Yamaha en España”.

Ha intervenido en los Festivales Internacionales de Santander, y Torroella de Montgrí, “Grec” de Barcelona, Temporada de la Orquesta y Coro de RTVE en el Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio Nacional de Madrid, L´Auditori de Barcelona, “Salamanca 2002”,Centro de Difusión de la Música Contemporánea, Ciclos de Radio-2 Clásica., “Salle Gaveau” de París, Wigmore Hall de Londres, “Acropole” de Niza, y diversas “tournées” por países de Europa y América del Sur invitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Realiza también una integral de los “lieder” de Alban Berg para JJ.MM. de Barcelona, y otra de la obra para voz y piano de Robert Gerhard para la Fundación Juan March de Madrid.

El gran interés y la originalidad de sus programas temáticos han sido elogiados por críticos y musicógrafos como Juan A. Vela del Campo, Andrés Ruiz Tarazona, Jorge de Persia, Justo Romero Enrique Franco y Arturo Reverter, entre otros.

La primera audición integral que realiza de las “Mélodies” de Isaac Albéniz en la XVII Edición del Festival Internacional de Torroella de Montgrí junto a la Mezzo Elena Gragera y el tenor Francesc Garrigosa, en una importante labor musicológica de recuperación de repertorio, ha sido muy destacada entre público y crítica, en diarios como “El País”, “Avui”, “La Vanguardia”, “ABC” O “El Mundo”y las revistas musicales “Ritmo”, “Scherzo” y “Melómano”. Integral que ha publicado en “Tritó Edicions”, calurosamente elogiada por los prestigiosos acompañantes Graham Johnson Dalton Baldwin y Miguel Zanetti.

Ha efectuado numerosos estrenos mundiales de obras de compositores como: Xavier Montsalvatge, Lleonard Balada, Joaquín Nin-Culmell, -que compone las “Diez canciones de La Barraca” sobre poemas de García Lorca especialmente para a él-, Carmelo Bernaola, Harry Cox, Narcís Bonet, Eduardo Rincón, y otros. El primero de ellos escribió: “A.Cardó es uno de aquellos pianistas que saben adivinar el sentido íntimo de cada obra, interpretada con una técnica impecable”; y el musicólogo y crítico Antonio Iglesias: “Estupendo intérprete, impecable acompañamiento pianístico, buenos dedos, acertada intencionalidad”

Ha efectuado diversas grabaciones discográficas para los sellos: “Calando”, “Harmonia Mundi”, “Columna Música”, “Sello Autor”, así como para RTVE, Radio-2 Clásica de RNE, ORTF (Radio Francia), Radio-4 (Holanda), Euskal-Telebista y Catalunya Música.

Ha presentado y analizado en Radio 2-Clásica, los “Lieder” completos de Hugo Wolf, con ejemplos pianísticos propios de los “leitmotiv” y esquemas armónicos temáticos, en 53 programes, altamente elogiados por la crítica: Johannes Brahms /Lieder, Wolfgang A. Mozart /Lieder, y para la revista “Scherzo”, las “Mélodies” de Jules Massenet.

Actualmente es Catedrático de Repertorio Vocal en excedencia, de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido invitado a impartir Cursos de Interpretación para cantantes y pianistas en la Universidad de Seúl, y a los Conservatorios de Versalles y Varsovia.

Page 42: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Comentario de prensa

Entre los numerosos comentarios elogiosos que la crítica musical de la prensa nacional e internacional ha hecho del dúo ELENA GRAGERA – ANTÓN CARDÓ escogemos unos párrafos de la realizada por J. A. Vela del Campo en El Pais el 6 de marzo de 2007, con motivo del recital ofrecido en el Auditorio Conde Duque de Madrid cuyo contenido fueron canciones relacionadas con la pintura y las artes de la época de las Misiones Pedagógicas durante la II República:

Elena Gragera y Antón Cardó están realizando una carrera a contracorriente, con un fuerte carga de investigación en repertorios inusuales, especialmente de música española, y a la chita callando se han situado en un lugar de privilegio en nuestro panorama musical.

Juntos han grabado ya nueve discos, a los que hay que añadir cuatro más de la mezzosoprano, el último –calentito, calentito – con canciones argentinas de Piazzolla, Ginastera y Guastavino, con el admirable Octeto Ibérico de Violonchelos de Elías Arizcuren. En cierto modo, y en determinados ambientes concertísticos, Gragera se ha convertido en la sucesora de Teresa Berganza.

El dúo Gragera-Cardó parte de una honradez inusitada, al margen de criterios comerciales. El recital de anteayer fue una prueba más de una manera de estar en sociedad tan humilde como rigurosa. Sin ningún tipo de divismos, con el trabajo bien hecho como única carta de presentación.

Page 43: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

CÁNTICAS SEFARDÍES

Primera parte

PADRE DONOSTIA (1886 – 1966) De Cinco canciones sefardíes Descanso de mi vida Entendiendo mancebico(Originales de Salónica)

JOAQUÍN RODRIGO (1901 – 1999) Cuatro canciones sefardíes Respóndemos (Anónimo) Una pastora yo amí

Nani, nani. (Canción de cuna) Morena me llaman

JOAQUÍN NIN-CULMELL (1908 – 2004) Seis canciones populares sefardíes Yo bolí de foja en foja (Salónica)

Adoneu, Elohenu (Tetuán)

La rosa enflórece (Los Balcanes) ¡Ya salió de la mar!

Mi suegra la negra (Filípololi)

Secretos quiero descubrir (Los Balcanes)

Segunda parte

ERNESTO HALFFTER (1905 – 1987) Gerinaldo(Romance judeo-español en lengua portuguesa)

WOLF-SIMONI (1909 – 1991) De Cuatro cánticas sefardíes Alma y Vida y Coraçon Tres hermanicas

MATILDE SALVADOR (1918) Morena me yaman

MAURICE OHANA (1914 – 1995) Nana (Federico García Lorca)

DARIUS MILHAUD (1892 – 1974) Liturgie Comtadine(5 Chants de Rosch Haschanah – De 5 Cantos del nuevo año israelita)

Rhi its kou Adonai békol schophar

MAURICE RAVEL (1875 – 1937) Deux mélodies hébraïques

Kaddish L’enigme éternelle

Page 44: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Notas al programa

Música sefardí basada en el Romancero judeo-español. Este es el “leitmotiv” conductor de la presente grabación, aunque hemos elegido aquí el acompañamiento más “culto” del piano de concierto, proporcionando así a estos cantos populares una dimensión más elaborada mediante las sugerentes armonizaciones de grandes compositores, en detrimento de la compañía habitual de un instrumento de cuerda pulsada o de percusión.

En 1492, los judíos fueron expulsados de la Península Ibérica, -mediante decreto firmado por los Reyes Católicos-, llevándose con ellos sus cantos, primordialmente de transmisión oral, ligada al ciclo vital del hombre y al ciclo del año, y de contenido generalmente profano, con algunas excepciones de contenido religioso.

Se pueden distinguir tres géneros literarios en la poesía sefardí cantada: el romance, la canción lírica (o cántica en sefardí moderno) –o también “romansa”, y la copla. Los dos primeros géneros están generalmente ligados en sus formas y contenidos a sus congéneres hispánicos, -como indica Edwin Seroussi-, aunque muestran también claras influencias turcas, griegas y árabes.

La amplia distribución geográfica de los sefardíes, se pueden agrupar en tres corrientes principales:La magrebí (comunidades del Norte de Africa: Tetuán, Tánger, Larache, Melilla, Casablanca, Fez, Rabat, Marraquesh, y en menor medida, Argelia, Túnez y Egipto)La otomana (comunidad del Imperio Otomano en su apogeo: Salónica -en Grecia-, Edirne –Adrianópolis-, Estambul en la Turquía europea, Esmirna en Asia Menor, Alepo en Siria, Jerusalén en Palestina, y toda la zona de los Balcanes.La comunidad europea-occidental, comunidad de origen converso creada a partir del siglo XVII en Ámsterdam, Londres, Hamburgo, Bayona, Burdeos y más tarde en el Caribe, Norteamérica y Gibraltar.

De estas fuentes provienen todas las canciones incluidas en el presente Recital a partir del “Cancionero sefardí”, ya “contaminado” por los diversos lugares de asentamiento de las comunidades de judíos españoles, que llamaron la atención de intérpretes y compositores de todo el mundo.

Matizar que las “Dos melodías hebraicas” de Maurice Ravel, cierran nuestro recorrido por el musical sefardí, aunque no pueda afirmarse que pertenezcan con rotundidad al ámbito sefardí, sobretodo la segunda, en lengua “yiddisch” ashkenazy perteneciente al tronco judeo-alemán. Aunque justificamos esta “licencia músico-poética”, por la procedencia meridional del compositor de Ciboure, en el País Vasco-francés.

Las Canciones Sefardíes, del compositor donostiarra José Antonio Donostia, seudónimo del sacerdote José Gonzalo Zulaica y Arregui, excelentemente armonizadas, fueron recogidas en Salónica por el Padre P. Bordachar, a la sazón Rector del Colegio de Betharram, Bajos Pirineos (hoy, Pirineos Atlánticos), en Francia, durante la Guerra Europea de l9l4-l9l8. El compositor nos indica: “Como en un principio pensé en que fuera una guitarra el instrumento que acompañara a la voz, la técnica pianística se ha inspirado en los procedimientos de este instrumento y reclama del ejecutante, en consecuencia, una ejecución que lo evoque”. El autor ha cotejado y completado algunas estrofas de ellas en fuentes autorizadas como el Romancero Judeo-Español, publicado por Rodolfo Gil, Madrid l9ll, o “Flor Nueva de Romances Viejos”, de Ramón Menéndez Pidal, o las “Coplas sefardíes”, de Alberto Mecí; Alejandría, l932-38.

Dentro del interesantísimo “corpus” de canciones de concierto, capítulo fundamental de la obra del compositor levantino Joaquín Rodrigo, quizá no sean las “Cuatro canciones

Page 45: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

sefardíes”, su ciclo más conocido e interpretado, pero esconde bellos hallazgos en su fiel y sobria evocación del cancionero sefardí, dentro de su línea de neoclasicismo de buena ley y en su rechazo de toda grandilocuencia y ampulosidad. La primera canción, “Respóndemos”, es una canción religiosa, muy sobria y orientalizante con sus majestuosos acordes en el piano. Rodrigo la dedicó a la memoria de su suegro Isaac Kahmi. La segunda, dedicada al Profesor M.J. Benardete, -autor del importante estudio, “Hispanic Culture and Carácter of the Sephardic Jews”-, es una poética evocación de la amada. La “Canción de cuna” está dedicada al matrimonio Walter y Pilar Rubin. Ella era pintora, y Walter, gran especialista en Pérez Galdós, fue luego profesor de literatura española en la Universidad de Houston (Texas). Tras esta bellísima canción típicamente sefardí, la colección finaliza con “Morena me llaman”, una muy alegre y esperanzada canción juvenil. Las adaptaciones de los textos son de Victoria Kahmi, esposa del compositor de origen y ascendencia sefardí, familiarizada por tanto con la cultura hebraica. Notable pianista, musicóloga y escritora, Victoria Kahmi nació en Besiktas, barrio de Estambul, -lugar de gran importancia en el proceso de diáspora sefardí-, y era pariente del premio Nobel de Literatura Elias Canetti.

Las “Seis Canciones Populares Sefardíes”, de Joaquín Nin-Culmell, compuestas en l982 y editadas en l986, significan un gran logro del compositor sin lugar a dudas. Nin-Culmell, de ilustre raigambre musical por su apellido, fue muy influenciado por su no menos ilustre maestro Manuel de Falla, sobretodo en el terreno de la canción. Falla le insistía en la enorme importancia del género popular, siguiendo los postulados ideológicos trazados por Felipe Pedrell anteriormente, en su intento de reencontrar las verdaderas esencias de la música española en lo popular a partir de los siglos XV-XVI, despojándola de las brumas “romántico/noventayochescas”, envolviéndola de una pátina “universal”, mediante el sabio empleo del color, y de un esmeradísimo tejido armónico/tímbrico para situarla en la modernidad más absoluta, cuya cima fueron las “Siete canciones populares españolas” del ilustre gaditano, compuestas el año l9l4. Nin-Culmell sigue ciegamente esta línea en todos sus variados ciclos de canciones, -siempre en género popular-. La destilación efectuada en sus canciones sefardíes es asombrosa, enriqueciéndolas con su delicado y a veces poderoso tratamiento del piano, -Nin Culmell fue un extraordinario pianista, del fuste de su ilustre padre Nin-Castellanos-. Las tonadas fueron recogidas de la diáspora sefardí, desde Tetuán a Salónica, como la célebre canción de esponsales “Ya salió de la mar la galana”, o en los Balcanes.

“Gerineldo”, es un romance judeo-español en lengua portuguesa de larga tradición oral y escrita, que parece basarse en la leyenda de los amores furtivos de Emma, la hija de Carlomagno, y Eginardo, secretario y hombre de confianza del emperador. El tema que constituye el núcleo identificador del poema en todas sus variantes, es el de la espada que el padre, interpone en el lecho de los amantes que duermen juntos como marido y mujer, presencia de la espada que supone el perdón real a los amantes, a Enilda por el amor del padre y a Gerinaldo (o Gerineldo) por quererlo como a hijo. Como apunta Modesta Lozano, probablemente, en su versión originaria el paje se presentaría al rey reconociéndose culpable y éste le perdonaría, puesto que la idea central del romance era la de enfrentar el sentimiento del amor a una moral social que lo intentaba anular. El romance es recreado de manera excepcional, subrayando los momentos clave de la narración romancesa en sus tres personajes, -Rey, Hija, Paje/Gerineldo-, por Ernesto Halffter, discípulo predilecto de Manuel de Falla y que terminó su última obra –“La Atlántida”-, residió largo tiempo en Lisboa y casó con la pianista portuguesa Alicia Cámara, escribiendo un buen número de canciones populares portuguesas.

Wolf Simoni es lo que podría denominarse un compositor desconocido. Un ilustre desconocido, me atrevería a decir escuchando su música. Compositor nacido en

Page 46: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Charlottenburg (Alemania) en l907, su verdadero nombre era Louis Saguer. Obligado por las circunstancias a utilizar el seudónimo Wolf Simoni debido a que, afincado en París, dónde fue Director del sello “Le Chant du Monde”, fue perseguido por el nazismo por sus orígenes claramente judeo-españoles. A pesar del extremo secretismo que caracterizó su vida, se sabe que estudió con un discípulo de Ferruccio Busoni, y varias de sus obras, -entre ellas una ópera, “Mariana Pineda”, sobre la obra teatral de García Lorca-, fueron retocadas o influenciadas por ilustres compositores judíos de la talla de Paul Hindemith, André Honegger y Darius Milhaud. Fue un gran amigo de Joaquín Nin-Culmell, que fue quién desveló a quien firma estas notas la verdadera personalidad de Saguer, que nadie parecía conocer. Esta es nuestra pequeña contribución y testimonio de homenaje a su figura, restablecer su memoria y dar fe de su talento compositivo. Sus “Cánticas Sefardíes”, editadas en Editions “La Sirène Musicale” de París, el año l937, es una obra espléndida, dónde a partir de tonadas arquetípicas del acervo musical sefardí, efectúa un trabajo armónico y rítmico deslumbrante, dando relieve a la parte vocal, nunca constreñida por un piano de intensísima y sugestiva elaboración tímbrica.

La “Tonadilla sefardí”, de l956, “Morrena me yama”, -que ya hemos escuchado en la versión de Joaquín Rodrigo, la volvemos a encontrar en esta deliciosa armonización de la compositora castellonense Matilde Salvador. Según indica Emilio Casares, su línea estética se sitúa entre el neoclasicismo y el nacionalismo, en la estela del “Retablo” de Falla o la música de Turina, junto con la de su admirado y amigo Federico Mompou, dentro de los postulados ideológicos de la Generación del 27. “Busco siempre que en el contenido emocional haya una resonancia popular”, afirmaba la compositora. Matilde Salvador. Fue una gran dominadora de la forma de la canción, como demuestran sus diversos ciclos de lo que se puede denominar sin rubor, “lieder”, por la atmósfera, relación temática, nexo estilístico entre las canciones y el tratamiento discursivo voz/piano, así como la exquisita sensibilidad que contienen sus “Arietas de primavera”, “Canciones de nana y desvelo”, muy elogiadas por Florent Schmitt.

Mauricio (o Maurice) Ohana, está aquí presente por su origen sefardí. En efecto, Ohana nació en Casablanca, de familia andaluza/sefardí, -su padre era británico, aunque nacido en Gibraltar-, pasando su infancia en Bayona. Estudió el piano con Lazare Levy en París, y con Frank Marshall, -continuador de la escuela pianística de Granados- e ilustre pedagogo, en Barcelona. Como compositor está encuadrado dentro de la escuela francesa, país del cuál era ciudadano, y es muy reconocido por sus trabajos sobre la música medieval y étnica del Mediterráneo y de Africa. “El ejemplo más claro de mediterraneidad musical, en lo que ello tiene de camino desde la cultura clásica hasta el mestizaje, como indica su máximo estudioso, Harry Halbreich. Fue muy influenciado por la música española, y andalusí (música andaluza de origen árabe) en particular. Nos da aquí una muestra de ello con su exquisita “Nana”, contenida en “Yerma” de Federico García Lorca.

“Liturgie comtadine” (“Liturgia del Condado Venaissin”), son cánticos del Nuevo Año israelita, -“Cinq Chants de Rosch Haschanah”). Fueron escritos en l933 sobre auténticos cantos litúrgicos. El rito “comtadine” se emparenta por la pronunciación del hebreo litúrgico al de los sefardíes, o judíos latinos; pero los oficios religiosos son un poco distintos, nos indica Darius Milhaud. “La lengua judeo-comtadine mezcla de manera sugerentemente deliciosa el hebreo y el provenzal”, nos indica Milhaud, que nacido en Marsella se autodenominaba a sí mismo como “un francés de Provenza y de religión judía”. Es interesante constatar que Carpentras, capital del Condado Venaissin, en plena Provenza, tenía una activa comunidad judía , y hasta la Revolución existía una judería integrada por unos l200 miembros. La sinagoga era la más antigua de Francia, y se remonta al s. XV, siendo protegida por el Papa. Esta antigua colonia romana ofreció durante el s. XIII refugio a todos los judíos que Felipe IV el Hermoso expulsó del reino francés.

Page 47: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Milhaud utiliza su típica escritura “bi”o politonal, de gran vigor rítmico mezclando magistralmente la antigua melopea litúrgica diatónica en un reducido ámbito de tesitura de una octava en la voz, con un piano densamente elaborado e intensamente cromático, aunque a la vez lleno de delicadeza, de grandes contrastes dinámicos y agógicos.

Las “Dos melodías hebraicas” de Maurice Ravel, cierran nuestro recorrido por el musical sefardí, aunque no pueda afirmarse que pertenezcan con rotundidad al ámbito sefardí, sobretodo la segunda, en lengua “yiddisch” ashkenazy perteneciente al tronco judeo-alemán. Aunque justificamos esta “licencia músico-poética”, por la procedencia meridional del compositor de Ciboure, en el País Vasco-francés.“Kaddisch”, es una larga melodía en lengua aramea, arquetípica plegaria mortuoria hebrea, que conserva el contorno melódico de la declamación tradicional, con una parte central más textual y silábica, para llevarnos en la melismática parte final a un creciente “climax” dinámico angustioso, típico raveliano, para decrecer en un “Amen” consolador de gran belleza en su patetismo. “L´enigme éternelle”, evoca de manera más coloquial el misterio del universo, sugiriendo la impotencia del hombre en este mundo, utilizando un irónico y pseudo-filosófico, “tra la tra la la la...”.

ANTON CARDÓ

Page 48: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Mudéjar. Perfume de tres culturas

AXIVIL ALJAMÍA

PEDRO SANZ, cantaor flamencoCÉSAR CARAZO, canto y fídula

WAFIR S. GIBRIL, percusiones y udJAIME MUÑOZ, ney, kaval, gaida, ajabeba.

JOTA MARTÍNEZ, zanfonaPEDRO ESTEVAN, percusiones

FELIPE SÁNCHEZ MASCUÑANO, laúd, arreglos y dirección

ÁNGELES BURREL, producción

Sábado, 2 de junio – 22 horasJardines de la Galera ( Alcazaba)

Page 49: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Concierto a favor de AREITOS. MÚSICOS PARA EL DESARROLLO

Logo de la ONGD ADASEC

Areitos, Músicos para el Desarrollo, es un equipo de trabajo creado dentro del área de proyectos de la ONGD ADASEC (Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural), con el fin de canalizar todas las acciones y ayudas posibles del colectivo de los músicos hacia los beneficiarios, niños y niñas de extrema pobreza, de los talleres de Educación Musical Infantil de los CEDAS (Centros de Desarrollo y Asistencia Social) de República Dominicana, cofinanciados por la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

Su objetivo más inmediato es garantizar los fondos para conseguir los instrumentos necesarios para formar un grupo de orquestas y una banda de música en los CEDAS, en colaboración con el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de República Dominicana.

ADASEC lleva más de 27 años trabajando con jóvenes y adultos realizando talleres, seminarios de educación en valores, campañas de sensibilización en centros educativos, fomentando la responsabilidad individual como medio de mejorar nuestro ámbito colectivo, es decir: nuestra convivencia, nuestra calidad de vida y nuestro medio ambiente.

ADASEC, en colaboración con entidades públicas y privadas, realiza proyectos de cooperación internacional con la FUNDACIÓN NIÑO FELIZ de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia y con el CENTRO NIÑO FELIZ de República Dominicana, mediante el desarrollo y crecimiento de un Programa de Ayuda dirigido principalmente a la infancia y que se realiza bajo la modalidad de Apadrinamientos de niños.

Page 50: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

AXIVIL ALJAMÍA

En agosto de 1352 JUCEFF AXIVIL, judío de Borja, fue contratado para acompañar al Infante Juan de Aragón en un viaje entre Huesca y Zaragoza. Su misión era tocar la vihuela de péñola para entretener la jornada del pequeño infante.El grupo AXIVIL nace en 1997 con la intención de recrear momentos y veladas musicales concretas del pasado hispánico. Por eso somos muy rigurosos en algunos aspectos como el uso de instrumentos, siempre estrictamente contemporáneos de los repertorios que interpretamos, o la consulta de tratados de ornamentación y de interpretación.Pero por fuerza tenemos que ser imaginativos tratándose de música antigua española. La escasez de documentos y partituras de música profana nos obliga a recurrir a todo tipo de referencias escritas para intentar dilucidar cómo era la interpretación en el pasado. Por eso todos los repertorios de AXIVIL llevan un serio trabajo de re-construcción, re-instrumentación y re-creación musical.También hay un trabajo de investigación y reconstrucción coreográfica ya que bastantes de nuestros repertorios están íntimamente ligados a la danza que ha sido una de las manifestaciones más intensas de nuestro pasado cultural.En general elegimos repertorios en los que, dentro del devenir musical europeo, sobresale de manera indiscutible el aire genuinamente hispánico:AXIVIL CRIOLLO - En una salón de La Habana (Habaneras y contradanzas, 1830-1855) - Grabado con RTVE-Música (2000)AXIVIL CASTIZO - Sarao Barroco (Tonos del siglo XVII) - Grabado con el sello Música Antigua Aranjuez (2005)AXIVIL GOYESCO- La música en tiempos del Motín de Aranjuez - Grabado con el sello Música Antigua Aranjuez (2005)La Seguidilla Galante (Con Pilar Jurado) - Grabado con RTVE-Música (2004)AXIVIL SIGLO XV - Música en la Corte de Isabel la CatólicaMúsica en la Casa Real de Aragón PEDRO SANZPedro ha compartido escenario con las principales figuras del cante, como José Menese, Capullo de Jerez, Chaquetón, Ricardo Losada "el Yunque", Arcángel, Pepe Núñez " el Loreño" y Clara Montes. Su cante se ha oído en los principales tablaos Madrileños, como El Corral de la Morería, El Café de Chinitas, Las Carboneras, El Corral de la Pacheca o Casa Patas. Además, ha trabajado como cantaor para baile de compañías tan prestigiosas como las de Tomás de Madrid, Miguel Sandoval o la Tati.

También ha participado en festivales como el " Strictly Mundial" de Zaragoza, en el año 2000,festival en el que obtuvo el elogio unánime de la crítica. Ha intervenido en varios programas de televisión y radio y, en 2002, realizó una gira promocional formando parte del elenco de "Artistas en Ruta", de la I.A.E. por varias ciudades españolas.

Su mayor reconocimiento por parte de la crítica vino con la salida al mercado de su trabajo discográfico " Yunque, Martillo y Estribo”.También ha colaborado en " Flamencos del 2000", de Outta Watta Publishing S.L. y en el trabajo " Cante por Cante" de la compañía Flamenco en el Foro producido e ideado por José Manuel Gamboa, Julián Sanz ( Flamenco en el Foro) y Álvaro Perales ( New-Atlantics ).

No sólo en la Comunidad de Madrid, donde ganó en Leganés, en 1995, el concurso " La Silla de Oro del Cante", o en el resto de España, en sus múltiples actuaciones por la

Page 51: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

geografía nacional, hemos tenido la suerte de disfrutar con su arte; también fuera de nuestras fronteras han podido oír su cante, como en Italia, país que ha recorrido con su compañía " Sentido Flamenco" (actuando, además, para la RAI), o en Israel, país por el que realizó una gira en 1998 con la misma compañía y , sobre todo, en EEUU, en Boston, donde participó en la representación de " La Vida Breve", de Manuel de Falla, junto a la Orquesta Sinfónica de Boston y bajo la dirección del prestigioso maestro Rafael Früebeck de Burgos con el que realiza giras en diversos países anualmente Es un artista que conecta con el público y que es capaz de lucir cuando actúa con lo mejor del flamenco actual. En su trabajo "Yunque, Martillo y Estribo" nos muestra como, dentro, de la pureza y la ortodoxia, es capaz de abrirse a nuevos temas que el flamenco no solía abordar.

Page 52: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PROGRAMA

Leilun Adjib - Andalusí

De Antequera - Romance - Fuanllana

La mañana de San Juan - Romance - Pisador

Yo m’enamorí - Sefardí

La mi sola Laureola - Ponce

Paseabase el Rey Moro - Romance - Narvaez

Sospiros no me dexeis - Badajos

Noches, noches - Sefardí

Mios fueron - Mondejar

Tres morillas - Anónimo

Page 53: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Notas al programa

El arte mudéjar es bien conocido pero ¿qué ocurre con los músicos “mudéjares”? Se sabe que desde el siglo XIII, músicos de tradición, instrumentos y cultura andalusíes eran contratados en cortes cristianas.Cómo fuera la música que interpretaban ante públicos cristianos no podemos saberlo con entera exactitud. Parece que en algún tipo de canción que nos ha llegado como de cultura plenamente cristiana existen rasgos que apuntan claramente a su origen musulmán. Bien sea por un determinado ritmo, por un determinado giro melódico o, incluso, por alguna forma musical concreta. Lo cierto es que en ningún sitio fuera de la península ibérica, se dan cosas similares. No hay duda de que tierras tanto tiempo habitadas por mudéjares, debieron adquirir con el paso de los años tintes de inequívoco mestizaje. Desde el sonido puramente andalusí, pasando por influencias interpretativas y llegando a los romances de moros, durante siglos la presencia morisca en tierras de dominio cristiano, la música, igual que la arquitectura y otras artes mudéjares, debió marcar el estilo de instrumentistas, cantores y bailadores. Según documentos, tanto escritos como plásticos, el uso de instrumentos de una y otra cultura era indiscriminado lo que nos lleva a pensar que el contacto entre músicos cristianos y musulmanes fue real y fructífero. No hay más que ver, por ejemplo, los abundantes ángeles de coros marianos portando y tañendo instrumentos como el rabab que aparecen en las pinturas de toda la corona de Aragón particularmente en el siglo XV.El canto y la forma de expresión de la música andalusí del Magreb y del arte flamenco están indiscutiblemente emparentados. Por eso hemos reunido a un cantaor jondo con un grupo de especialistas en la arqueología musical (incluido un percusionista musulmán). El resultado es una aproximación a lo que debió ser una velada musical medieval-renacentista en cortes cristianas y protagonizada por músicos moriscos, algo que era realmente habitual en tiempos de Al-Andalus e incluso bien finalizada la reconquista. Un concierto de música mudéjar, por fuerza ha de ser una hipótesis. Nosotros hemos intentado plasmar lo anteriormente dicho, interpretando piezas de la tradición andalusí, canciones sefardíes, algunas otras cristianas con instrumentos moros y finalmente, algunos romances de moros donde se aprecia claramente la influencia morisca.

Ángeles Burrel - Felipe Sánchez Mascuñano

Page 54: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Música en la calle / Música na rúa

Sábado, 26 de mayo de 2007A partir de las 12, 30 horas

Banda de Música de Redondo (Portugal)Luis Soares Correia, director.Kiosco de San Francisco. 12,30 horas

Trovadores de Redondo Cantos alentejanosPlaza de España. 13,45 horas

Conjunto de violinos da Academia de Música de Elvas (Portugal)David Montes, profesorSala de Exposiciones – Diputación. 13 horas.

Grupo de Clarinetes del Conservatorio de BadajozAlfonso Pineda, profesor.Avenida de Huelva. 12 horas.

Grupo de saxofones del Conservatorio de CáceresDavid Alonso y Lorenzo Alcántara, profesores.Soportales de Juan Carlos I (Junto a Calle de San Juan) (13 horas)

Ensemble de maderas, metales y cristalesAlumnos de las Escuelas Municipales de Música de BadajozMaría Quintanilla, profesora.Plaza de España. 13,15 horas.

Cuarteto de saxofonesConservatorio de BadajozAvda. de Huelva . 12 horas

Sharp StringsViolín, viola, 2 violonchelos y batería.Pasaje de San Juan. 13,30 horas

Conjuntos corales - instrumentales de alumnos del Conservatorio de BadajozLola Navarro, profesoraJunto a Sfera. 13 horas

Page 55: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

BANDA DE MÚSICA DE REDONDO (Portugal)

Historial da Sociedade

A vila de Redondo é uma terra de artistas. Teve um teatro construído, em 1839, mais tarde denominado João Anastácio da Rosa, o mais antigo de distrito de Évora e que viria a ser destruído por um calamitoso incêndio, na madrugada de 27 de Março de 1932.O edifício foi palco de uma intensa vida cultural, em que a arte de Talma e a arte da música se uniam harmoniosamente para preencher e vivenciar os espaços da sociabilidade redondense.Período áureo da arte musical, na nossa terra, foi o tempo compreendido entre a Segunda metade do século XIX e a queda da Monarquia, em 1910. A Filarmónica 1º de Dezembro, afecta ao partido Progressista e a Filarmónica Amizade, Patrocinada pelo Partido Regenerador rivalizavam entre si, à semelhança das forças partidárias que as financiavam, cenário propicio para o crescimento das competências e capacidades musicais dos seus membros. As convulsões sociais, políticas e económicas trazidas pela República provocaram a decadência da arte musical, enquanto actividade estruturada e de grupo alargado: as duas bandas extinguiram-se e a vida musical sobrevive, graças às tunas que actuam esporadicamente nas récitas teatrais.A Filarmónica Almeida Barrancos é fundada em 1927, devido ao empenho do seu primeiro regente, o casapiano António Manuel Molefas, a uma Comissão de Iniciativa (composta por nove pessoas) e ao mecenato do Presidente da Câmara Municipal, da época, a quem em homenagem lhe é dado seu nome. As suas primeiras actuações ocorreram a 10, 11, e 12 de Setembro de 1927, com grandiosas festas em honra de Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz, em que estiveram presentes as Filarmónicas de S. Miguel de Machede e do Circulo Montemorense, de Montemor-o-Novo.É, pois, a nossa banda a herdeira directa de tradições musicais e artísticas que sempre existiram, na vila de Redondo. Em 1934, a colectividade, suporte da banda, sofre revisão de estatutos e adopta o nome actual: Sociedade Filarmónica Municipal Redondense. Com momentos de glória e com outros momentos menos felizes, a Sociedade Filarmónica Redondense continua a preparar as gerações presentes e vindouras para a arte, manifestamente universal: A Música

LUIS SOARES CORREIA, director

Luís José Soares Correia, natural de Sabrosa, iniciou aos dezasseis anos os seus estudos musicais, na banda da sua terra, tocando clarinete.Assentou praça, em 1954, no R.I. 12 (Coimbra). Promovido a furriel músico, 1957, é colocado, no R.I. 16 (Évora). Em 1963, faz parte da Banda do R.I. De Luanda(Angola), onde prestou provas de primeiro sargento músico, e regressando a Lisboa, é colocado na Banda de Caçadores nº5.Em 1967, voltou à Banda do R.I. de Luanda, onde se dedicou ao estudo do instrumento musical oboé, sendo convidado a fazer parte, como oboeísta do Quadro da Orquestra Ligeira da Emissora Oficial da Angola, ambas dirigidas pelo maestro Jaime Mendes. Regressado a Évora, vindo de Luanda, é colocado novamente, na Banda do Quartel General/ Região Militar Sul (Évora).Frequentou, em 1979, o curso de Sargento Chefe, na academia Militar, onde se ministravam as disciplinas de Historia da Musica, Instrumentação e Acústica, Composição e Estética

Page 56: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Musical. Terminado o curso , volta à sua unidade, passando a desempenhar as funções de subchefe da Banda, dirigindo várias vezes a mesma.A par da função artística-militar, o maestro Luís Correia tem dedicado uma imensa actividade a favor da musica, na sector amador, nomeadamente dirigindo várias bandas civis e exercendo funções de docência, no Seminário Maior de Évora, onde ministrou as disciplinas de História da Música e de Educação Musical, bem como, na Academia de Música Eborense.

PROGRAMA

ALVARO REIS: Jardim da Graça - Marcha de Concerto

AMILCAR MORAIS: Miss Mary - Abertura

SERAFÍM NUNES CHAMUSCA: Impressões Orientais - Fantasia

R. BECK & J. MABAAR: Castles In Spain - Medley

RON SEBREGTS (arranjo): ABBA Gold - Medley

Page 57: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

PORTUGAL

TROVADORES DE REDONDO (Portugal)

Cantos Alentejanos

José Luis Cidade (Acordeão e Voz)

David Ferreira (Guitarra e Voz)

José Luis Siquenique (Bateria)

João Pedro Siquenique (Baixo e Voz)

Anastácio Roque, Domingos Nobre, José Carlos Cidade, David Galego,

Nuno Pereira e João Pedro Caldeira ( Coro Alentejano e Vozes Solistas)

CONJUNTO DE VIOLINOS DA ACADEMIA DE MÚSICA DE ELVAS

O Conjunto de Violinos da Academia de Música de Elvas surge no ano lectivo 2006/2007, na sequência dos vários objectivos delineados no Projecto Educativo desta instituição.

É formado, neste momento, por doze alunos e tem como base de ensino e/ou aprendizagem o método Suzuki.

O grupo em questão tem-se apresentado regularmente em concerto, designadamente em algumas das actividades centrais presentes no plano de actividades da Academia de Música de Elvas no presente ano lectivo, nomeadamente, no “Concerto do XIX Aniversário da AME” e no “Concerto das Primaveras”.

É orientado pelo Professor David Montes e tem contado com a colaboração do aluno Rui Magarreiro no que concerne ao acompanhamento do piano.

Page 58: XXIV Festival Ibérico de Música - · PDF fileA lo largo de 25 años de vida profesional dedicada a las artes escénicas, ... violonchelo y percusión, ... siempre una ejecución

Viernes, 1 de junioTeatro López de Ayala

Cuentos de África En colaboración con Iván - Rosa

Sábado 2 de junio13 horas

Plaza de España

TIKISMIKIS JAZZ –BANDSwing&Show

Aránzazu Osef, vozMaría Quintanilla, piano

Alejandro Parejo, clarinete y saxoGonzalo Navarro, guitarra

Iván Sanjuán, batería