danza. arancha carmona

34
Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma MADRId JORNADAS SOBRE EL NUEVO MARCO NORMATIVO Ya Estrabón en su "geographica" (libro III, 3,7) entre los años 29 y 7 antes de Cristo, hablaba de que "en Bastetania los hombres y las mujeres danzan unidos por las manos. Los hombres danzan al son de flautas y trompetas, saltando en alto y haciendo caídas en genuflexión"; es conveniente recordar que la Bastetania abarcaba gran parte de las actuales provincias de Granada y Almería 1

Upload: beatrizalvarez001740

Post on 15-Jun-2015

444 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

POnencia de Arancha Carmona sobre Danzas folklóricas.

TRANSCRIPT

Page 1: Danza. Arancha Carmona

Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma

MADRId

JORNADAS SOBRE EL NUEVO MARCO

NORMATIVO

Ya Estrabón en su "geographica" (libro III, 3,7) entre los años 29 y 7 antes de Cristo, hablaba de

que "en Bastetania los hombres y las mujeres danzan unidos por las manos. Los hombres

danzan al son de flautas y trompetas, saltando en alto y haciendo caídas en genuflexión"; es

conveniente recordar  que la Bastetania abarcaba gran parte de las actuales provincias de

Granada y Almería

Mª Aránzazu Carmona Sánchez

1

Page 2: Danza. Arancha Carmona

Madrid, 10 de diciembre de 2009

EL FOLKLORE

1.- Concepto de Folklore

Resultaría más apropiado en castellano denominar Folclor al conjunto de creencias, costumbres, artesanías y demás aspectos tradicionales de un pueblo. Pero, tras 60 años de discusiones entre los lingüistas, lo fonético venció a lo gráfico, y en vez del citado y más adecuado término castellano se usaría una pura transcripción del inglés: Folklore.

El neologismo se creó a partir de las palabras anglosajonas Folk (“pueblo”) y Lore (“sabiduría”).Quería, pues, sustituir a lo que en Inglaterra venían llamándose Antigüedades populares o literatura popular.

Folk-Lore, esto es, el saber tradicional del pueblo, indicaba William John Thoms en su carta titulada “Folklore”, publicada en el número 982 de la revista Atheneum de 22 de agosto de 1846 y bajo el seudónimo de Ambrose Merton1.

La voz (Folklore) fue acuñada por el anticuario británico Thoms en 1846, en sustitución de “antigüedades populares”. Era el equivalente inglés de la voz alemana Volkskunde, en uso desde 1787 y que se refería al conjunto de materiales culturales atribuidos a sociedades premodernas o campesinas, aislados y preservados oralmente o en canales de comunicación no institucionales y tradicionales (transmitidos y cuya autoridad depende primariamente de que hayan persistido en el tiempo más que de su contenido pragmático, probado o lógico).

En 1878 se fundó en Londres la “Folk-Lore Society” y el primer artículo de sus estatutos declaraba: “La sociedad del Folk-Lore tiene por objeto la conservación y publicación de las tradiciones populares, baladas legendarias, proverbios locales, dichos, supersticiones y antiguas costumbres (inglesas y extranjeras), y demás materias concernientes a esto”.

Este modelo inglés y su orientación evolucionista constituyó la guía fundamental que siguió Antonio Machado y Alvarez2, auténtico fundador de la disciplina folklórica en España. Machado, que en 1879 se enteró de la existencia de la “Folk-Lore Society” al leer un número de la Revue Celtique de París, publicó en 1881 las bases del Folk-lore Español.

En relación con la citada sabiduría popular muchas antigüedades podrían ser incluidas en la esfera del nuevo concepto de folklore, y de ahí la intersección del campo de este concepto con el de Tylor, que en La Cultura Primitiva designó como “supervivencias” culturales (‘survivals’).

1 Diccionario Histórico de la Antropología Española. Carmen Ortiz García, Luis Ángel Sánchez Gómez.Consejo Sup. de Investigaciones Científicas. Madrid , Departamento de Antropología de España y América., 1994.2 A. Machado y Alvarez,”Introducción”, EFA, I(1882-1883), 1-8[ reed. fac. Madrid: Tres-Catorce-Diecisiete, 1981], recogido en el Diccionario Histórico de la Antropología Española .Carmen Ortiz García, Luis Ángel Sánchez Gómez. Madrid, Consejo Sup. de Investigaciones Científicas. Departamento de Antropología de España y América., 1994.

2

Page 3: Danza. Arancha Carmona

Se puede definir el folklore como el conjunto de ciencias y artes que estudian la vida popular y tradicional: las costumbres, los mitos, las leyendas, las fábulas, las técnicas antiguas; todo lo que constituye el saber y la originalidad de una civilización. Por definición, el folklore se ocupa de la cultura denominada “popular” en el sentido de “tradicional” y referido a la acepción más clásica de esta disciplina.

La dicotomía culto/popular entendida como oposición y complementariedad se considera una pieza fundamental en el aparato conceptual del folklore y justifica su interés por parte de la sociedad. Lo folklórico se caracteriza por tres causas o esencias fundamentales, que son lo tradicional, lo popular y lo anónimo.

2.- Objeto del Folklore El folklore tiene por objeto recopilar y ordenar todos los conocimientos de nuestro pueblo en las diversas ramas de la ciencia (medicina, higiene, botánica, política, moral, agricultura, antropología, filosofía, pedagogía…). Asimismo, trata de hacer acopio de los proverbios, cantares, adivinanzas, cuentos, leyendas, danzas, fábulas, tradiciones y demás formas poéticas y literarias.

Los usos, costumbres, ceremonias, espectáculos y fiestas familiares y nacionales son del mismo modo objeto de estudio por el folklore, así como los ritos, creencias, supersticiones, mitos y juegos infantiles, en los que se conservan con más pureza los vestigios de civilizaciones pasadas.

El Folklore también recupera y conserva las locuciones, giros, trabalenguas, frases hechas, motes y apodos; modismos, provincialismos y voces infantiles; los nombres de sitios, pueblos y lugares, de plantas, animales y piedras.

Método del folklore

La Investigación Etnográfica

La etnografía es parte de la antropología cultural y se puede definir como la descripción de la cultura de un grupo humano o alguno de sus aspectos. No se considera como rama de la antropología, sino más bien como fase del proceso investigador en la que se señalan los objetivos, y más tarde facilita la formulación de hipótesis. Lo característico de la etnografía es la fase descriptiva, a través de la recogida de datos de un grupo humano, tribu, comunidad, habitantes de una región, etc., y la elaboración de un informe. La etnografía es estudio de campo, es decir, obtiene los datos directamente en el ámbito en el que vive la población objeto del estudio, como así, por ejemplo, actúa el folklorista cuando desarrolla su labor sobre un determinado estilo de danza, canto, músicas, indumentaria tradicional u otros aspectos socioculturales de una región. La técnica usual de los estudios descriptivos es la observación, que en la investigación etnográfica ha de ser participativa (cada miembro de la población ha de ser fuente de datos).

La investigación etnográfica escudriña los métodos de vida. Pone la atención en el análisis de los comportamientos de las personas y los acontecimientos en un contexto social a través de la inmersión en el mismo.

3

Page 4: Danza. Arancha Carmona

Sus caracteres básicos son la exploración abierta, la implicación del investigador en el entorno social como observador-participante, comprensión de los acontecimientos y elaboración de un informe con un sentido directo (por estar presente). La investigación etnográfica debe distinguir, no obstante, entre el concepto de las representaciones culturales desde el punto de vista de un nativo de la cultura (“emic”) y del ajeno que la observa (“etic”). Los ámbitos emic y etic son referentes recíprocos, y básicos en el proceso de evaluación etnográfica.

a) Observación y recogida de los hechos Esta base objetiva y real es más difícil en el folklore que en ningún otro grupo de las ciencias objetivas, naturales o sociales, porque también hay intrusiones de las ciencias normativas y filosóficas y, sobre todo, porque no se puede explorar siempre directamente el filón de la naturaleza, como por ejemplo hacen los geógrafos, que recogen sus materiales sin interposición alguna. Esta labor de recolección de hechos no puede ser entendida sin las cualidades de atención, veracidad y preparación cultural por parte del “recolector” (folklorista), quien utilizará el método de recogida directa (obtener información oral o escrita de aquellas personas que conocen los hechos folklóricos de un pueblo o comarca) e indirecta: literatura de la vida popular de modo concreto o descriptivo, las representaciones gráficas o plásticas, los elementos ornamentales de la arquitectura o, incluso, las representaciones de un dibujo o grabado de los objetos de uso en libros y pergaminos.

b) Comparación y Análisis El método comparativo, el más difícil por el criterio subjetivo del observador, exige una sólida base de conocimiento e instrucción, y también de genialidad para apreciar el conjunto de los hechos y obtener las consecuencias. El análisis es la base de la estructuración científica del folklore, cuyo desarrollo está sujeto a tres criterios de clasificación y ordenación: el esencial o tipológico -realmente lo sustantivo de lo que se estudia-, el geográfico y el histórico, estos últimos verdaderamente extrínsecos.

c) Experimentación Es el tercero de los procesos lógicos para la creación científica, esencial de las ciencias físico naturales. No obstante, cabe preguntarse si la experimentación, el método científico basado en la provocación y estudio de los fenómenos, es de posible aplicación correcta en el ámbito del folklore o queda sólo representada en las reviviscencias del espíritu popular. Entre 1925 a 1935, y por última vez en 1938, el folklore entendido como la reviviscencia de los viejos oficios del artesanado, en el tiempo no empleado en el trabajo habitual, ha constituido un verdadero ejercicio de experimentación, en favor de la mejora social de la vida popular, basada en una verdadera higiene intelectual. Fue un ejemplo manifiesto de todo ello el empleo de las horas libres para la distracción de los obreros en el desarrollo de las artes rítmicas y su conexión con las plásticas, canto, música y danza. Estas han sido las formas más evidentes utilizadas en España a partir de la década de los 40 por las organizaciones sindicales de Educación y Descanso y la Sección Femenina. El concepto que subyace es el de realizar una labor de mejoramiento de la vida humana.

d) Generalización e Hipótesis La etapa final de toda investigación es la de hallar la conexión y enlace explicativo de todos los fenómenos, y mediante hipótesis llegar a establecer las leyes generales y rectoras de los hechos conocidos.

4

Page 5: Danza. Arancha Carmona

Ceñidos a la actividad folklórica, el ciclo que une su principio y fin no es cerrado, sino que transita en una espiral ascendente, pasando por encima del foco originario de los hechos que le dieron origen.

La ciencia nunca está hecha, sino que seguirá haciéndose. Y es, por tanto, natural que a una hipótesis la sustituyan otras, siendo cada una de ellas la verdad en el momento en el que apareció. Una afirmación ésta estrechamente ligada a la esencia misma del folklore

Una cosa es el folklore, es decir, el modo de vivir del pueblo o la ciencia que tiene por objeto su estudio, y otra distinta lo que en algunos periodos históricos se entendía como folklore: una identificación nociva, tergiversada, relacionada con típicas expresiones folklóricas que degeneraba en lo populachero y en las que se eligen y destacan elementos fuera de las circunstancias de la cultura popular.

LAS FUENTES DEL FOLKLORE

1.-Fuentes Sociopolíticas En la representación de un ideario colectivo se establece claramente una firme

simbiosis entre el producto coreo musical y una idea. Gracias a este intercambio la danza, como fenómeno vivo, se expande rápidamente, mucho más allá de sus comarcas originarias y llevada de la mano del nacionalismo, pasando a ser objeto de la política.

Por ejemplo, la sociedad catalana no ha otorgado siempre el mismo significado y la misma función a la sardana. En un principio, cuando se la dio a conocer en Barcelona, la sardana era vista sencillamente como "dansa empordanesa", es decir, danza del Ampurdán.

A finales del siglo XIX, antes de que la sardana se expandiese por todo el Principado, ya se la empezó a ver como “baile nacional”, comparable a lo que también por entonces el zortziko significaba para los vascos.

A partir de este punto la sardana ya no era una danza cualquiera, pues encarnaba la representación de un ideario colectivo. Así, esta danza se expandiría rápidamente mucho más allá de sus comarcas originarias, llevada de la mano del nacionalismo, con lo que se transformó en un objeto de política cultural y en un fructífero campo operativo.

A principios del siglo pasado el folklorismo catalán consideró la sardana como una potente arma para ser esgrimida contra las influencias foráneas de los bailes modernos:

Cada día es ballen més sardanes. Esperem que es pugui arribar a desterrar les danses exotiques que desfiguren tant el nostre carácter. 3

El folklore catalán había de tener rasgos distintivos que lo alejasen de la península ibérica. Este hecho nacional reside en un concepto funcional de tipo político y socio psicológico. 4

2.-Fuentes antropológico-culturales Bailar es una capacidad humana universal. El hecho es que en todas las civilizaciones se bailaba o se baila de una u otra forma. Todas las culturas tienen formas de movimiento acompasado, puesto en relación con alguna base rítmica.

3 “Cada día se baila más sardana. Esperamos que se pueda llegar a desterrar las danzas exóticas que desfiguran tanto nuestro carácter”. Festival de sardanas, sección de noticias de la “Revista Catalana”, 33, 1906, p.171.4 Cfr. Carl Dalhaus, Neues Handbuch der Musikwissenschaft: Die Musik des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden 1980, p. 180.

5

Page 6: Danza. Arancha Carmona

La capacidad universal de bailar se especializa en las diversas formas, estilos, caracteres y concepciones que van configurando la diversidad y riqueza de formas dancísticas del mundo. Una de las misiones de los Conservatorios es la transmisión de la cultura dancística a las nuevas generaciones, es decir, la enculturación. Para asegurar el relevo generacional y la pervivencia de formas culturales que nuestra civilización ha creado -y que las valora como un patrimonio inmaterial que debe ser protegido y transmitido-, las generaciones de más edad actúan educativamente sobre las más jóvenes al objeto de que aprendan unas determinadas danzas, unas determinadas concepciones sobre la estética del movimiento. El único modo de aprender las danzas tradicionales es a través de una transmisión generacional. Si esa transmisión fuera perfecta y entera, y el grupo de menor edad estuviera constituido por replicadores fieles, no se produciría variación alguna en la manera de bailar. Este proceso evoluciona, ya que los artistas van introduciendo cambios y nuevos matices dentro del propio movimiento. Todo ello da lugar a mutaciones dentro de la propia danza. Si tuvieran éxito o penetraran en la esencia misma de las danzas estas mutaciones se transmitirán también a las nuevas generaciones.

Conservación del Patrimonio Cultural Los monumentos –obras arquitectónicas, escultura o pintura-, los conjuntos (grupos de construcciones reunidas o aisladas), los lugares (obras conjuntas del hombre y la naturaleza), los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas se consideran “Patrimonio Cultural” según la Convención de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de octubre de 2004 celebrada en Nara (Japón).

La conservación del patrimonio cultural siempre ha suscitado infinidad de controversias. Uno de los aspectos más conflictivos a este respecto ha sido la distinción entre patrimonio material e inmaterial.

El patrimonio cultural inmaterial es definido por la Convención de la UNESCO de 20035 como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas- junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural (…y que …) este patrimonio inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad”.

Uno de los patrimonios culturales susceptibles de definirlo como intangibles es el Folklore. Este último, como danza, es un arte que no se puede palpar. Sólo admirar en el momento en el que se ejecuta, pues no queda plasmado de una forma tangible.

En la Declaración de Yamato (Japón) de octubre de 2004, sobre Enfoques Integrados para Salvaguardar el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, se reconoce por igual la importancia de ambas, así como el hecho de que la comunidad internacional ha tomado conciencia de que el patrimonio cultural inmaterial debe ser considerado y salvaguardado por sus propios méritos.

La Declaración de Yamato concluye con un llamamiento a las autoridades nacionales, a las organizaciones internacionales, a las gubernamentales y no gubernamentales, así como a los particulares que participan en la salvaguarda del patrimonio cultural en diversos sentidos. El primero de ellos fundamentado en el “apoyo y estudio de estrategias y procedimientos que permitan integrar la salvaguardia del

5 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 17 de octubre de 2003(Artículo 2: definiciones). Conferencia General de la UNESCO.

6

Page 7: Danza. Arancha Carmona

patrimonio material e inmaterial, y lo hagan siempre en estrecha colaboración y de acuerdo con las comunidades y grupos afectados”.

En segundo término, se hizo un llamamiento a las autoridades nacionales y a las demás partes afectadas para que “adopten medidas concretas para sensibilizar al público a la importancia de la salvaguardia del patrimonio, preferiblemente en el marco de la educación formal y no formal, para garantizar una participación activa de las poblaciones locales en este empeño, así como el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para poner en práctica programas y proyectos integradores de la salvaguardia del patrimonio material e inmaterial”.

Así, el Conservatorio es el reflejo de las medidas políticas -a través de la educación- de un Gobierno para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, como ocurre con la asignatura de folklore.

Uno de los objetivos del Conservatorio es mantener vivos los bienes culturales y su consiguiente transmisión (proceso de enculturación). Así se asegura la continuidad del mantenimiento de la diversidad cultural, que se transmite de generación en generación gracias a los profesores que desarrollan su labor en los conservatorios, quienes hacen de transmisores del bien cultural.

Será necesario que el profesor, como transmisor directo del conocimiento, domine la información que va a transmitir, sea escrupuloso y fiel a ella para no realizar extracciones innecesarias o irrecuperables.

Si cada generación por la que pasa el conocimiento se pierden datos y se aportan otros nuevos evolucionados en unas cuantas generaciones más el resultado final no tendrá nada que ver con la información original, lo que daría como resultado un empobrecimiento cultural.

Pese a esta visión “purista” por parte de la UNESCO es importante aclarar que cada generación recibe de la anterior un material que, a su vez, lo transmite a una nueva generación con transformaciones conscientes o inconscientes, lo que pone en entredicho el citado empobrecimiento cultural pues se trata de una inevitable estilización que en modo alguno deteriora el origen ni el estilo.

3.-Fuentes Pedagógicas La propia práctica del profesorado y la explicación del cómo se enseñó y cómo se enseña son los elementos básicos para impartir también la asignatura de Folklore. La pedagogía general tiene por objeto el estudio de la educación. Sienta las bases de manera abstracta, sin aplicación a contenido alguno. El resto de las pedagogías van adaptando esas premisas al objeto del que se ocupan, en un proceso de especialización creciente. Cuando consideramos la pedagogía de la danza se trata, pues, de una pedagogía especializada, un carácter que será aún más específico para la materia del Folklore, entendida ésta como asignatura.

Por lo que respecta a la pedagogía de la danza, lo prioritario es el estudio, la reflexión y la investigación sobre el fenómeno cultural y artístico, así como la preparación de profesionales para adquirir conocimientos y métodos para la transmisión de los saberes.

El folklore, la danza. Ambas existen, en efecto. Son un objeto legítimo de conocimiento y sus estudios pueden abordarse desde diversas perspectivas: histórica, global y comparativa, filosófica, etc.

La educación dancística hace referencia al cuerpo-mente-emoción. Es, por tanto, una verdadera formación, una formación completa pues atiende la totalidad de la dimensión humana. En la enseñanza de la danza se trabaja la técnica, su comprensión y el sentir de la misma.

7

Page 8: Danza. Arancha Carmona

La didáctica de la danza, desde un enfoque psicológico, se fundamenta en dos teorías: la conductista y la congnitivo-constructivista. El conductismo reduce la danza a un patrón de movimientos físicos. Entonces, se habrá enseñado esa danza cuando los alumnos hayan aprendido a realizar ese patrón de movimientos según la secuencia establecida.

El ámbito cognitivo y constructivista requiere tanto la capacidad de reconocer y seguir las reglas con el fin de ejecutar la danza, como una comprensión global de lo que se está realizando. Para ello es necesario comprender la importancia humana y cultural que reviste dicha actividad. Tal comprensión implica un nivel de complejidad semántica muy superior al que se requiere para entender un procedimiento mecánico simple.

En el caso de la educación de la danza, como mínimo se debería lograr que el alumno apreciara que los movimientos de una danza concreta son, más que meros movimientos físicos conectados, pasos y gestos intencionales mediante los cuales un determinado grupo socio-cultural se ha propuesto celebrar o dar expresión ritual a aspectos de su vida colectiva tales como las nupcias, bailes de acción de gracias o de rememoración de victorias bélicas, entre otros.

4.-Fuentes Estéticas Todo arte ha de tener una forma estéticamente satisfactoria (armonía, esquema y diseño), debe ser entendido como objeto social, es decir que pueda ser fuente de satisfacción para muchas personas en repetidas ocasiones, y ha de ser fuente de placer a través de la imaginación. En torno a la forma estética de una obra de arte pueden suscitarse muchas cuestiones, tales como: “¿Es una definición de arte o un intento de describir las buenas obras de arte? ¿Qué es el arte y qué es el buen arte?”. El arte ha de implicar un objeto físico real, públicamente accesible, que pueda ser fuente de satisfacción para muchas personas en repetidas ocasiones. No puede ser un sueño o una ilusión. La satisfacción derivada de la obra de arte se debe, en parte, al conocimiento de que otros la disfruten también, de que la experiencia de ella es compartida. ¿Cómo puede distinguirse una obra de arte buena de otra mala? Volvemos, pues, al problema del valor estético; y puesto que éste incluye todos los objetos estéticos, tanto en la naturaleza como en el arte, el problema no se limita al campo de la filosofía del arte.

El valor estético La palabra “belleza” tiende a implicar las connotaciones de algo agradable a la

vista o al oído. Sin embargo, hasta en el arte visual y auditivo –en donde se encuentra la danza- no todas las obras a las que atribuimos valor estético pueden considerarse bellas.

Las obras de arte pueden impresionarnos profundamente, reorientar nuestras ideas o nuestros sentimientos, conmovernos o aturdirnos, pero no necesitamos encontrarlas agradables. No obstante, esta última cuestión hedonista la asociamos a aquello que ordinariamente denominamos que algo es “bello”. La expresión “valor estético” se refiere al concepto más general. El término “bello” se emplea como sinónimo de valor estético.

Las teorías del valor estético apuntan en dos direcciones: una visión subjetiva y otra objetiva.

Las teorías subjetivistas defienden tenazmente que no se dan en los objetos estéticos propiedades realizadoras de belleza, sino sólo diversas reacciones ante

8

Page 9: Danza. Arancha Carmona

ellos. La atribución de valor estético sólo puede hacerse cuando el observador reacciona en determinada forma al objeto.

La belleza es siempre una característica “para ti o para mí”. “Esto es bello, para mí”, una afirmación de todo punto subjetiva. Carecería de sentido la belleza si fuese una característica objetiva de las cosas.

Las teorías objetivistas postulan que cuando atribuimos valor estético a una obra de arte estamos atribuyendo valor a la obra misma. Se dice que tiene “valor estético”. Este valor se basa en la misma naturaleza del objeto, no en el hecho de que a la mayoría de los observadores les guste o les agrade.

El que les agrade sería consecuencia del hecho de poseer “valor estético”; pero la atribución de valor no consiste en el hecho de que la obra agrade al observador. Lo que una obra de arte exige es un juicio ponderoso de su mérito y este juicio se basa únicamente en las propiedades de la obra, no en las cualidades del observador o en su relación con ella.

Ha habido algunos intentos de señalar criterios que permitan emitir juicios sobre el valor estético. El más importante y defendible quizás haya sido realizado por Monroe Beardsley. Según él existen cánones específicos aplicables a ciertos medios artísticos o incluso a ciertas clases de obra6 dentro de determinado medio artístico.

Otros cánones, llamados por Beardsley “generales”, son aplicables a todos los objetos estéticos: unidad, complejidad e intensidad.

La valoración de una obra de arte, por lo que atañe a los cánones generales de la estética, está en función de esas tres propiedades conjuntas.7

Un ejemplo de ello lo encontramos en la coreografía de”Aragón”, del maestro Pedro Azorín, con música de Salvador Ruiz de Luna, en la que se aprecia de manera fehaciente del uso de los mencionados cánones estéticos: unidad (se mantiene siempre en la escena un sentido único, no sólo por el uso del lenguaje dancístico sino, también, por el desarrollo y evoluciones coreográficas); complejidad (variedad por la inclusión de todos los pasos del lenguaje de la Jota aragonesa) e intensidad (creciente).

DANZAS Y BAILES PARA PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES:

DISEÑOS COREOGRÁFICOS SENCILAS DE RITMOS BINARIOS Y TERNARIOS

6 Por ejemplo, la tragedia ‘versus’ la comedia7 ? Esta concepción aparece extensamente defendida en el capítulo 10 de la Aesthetics de Beardsley.

9

Page 10: Danza. Arancha Carmona

CREADOS POR LOS ALUMNOS Y GUIADOS POR EL PROFESOR

JERIGONZA DE ROBLEDONDO(EL ESCORIAL)

DANZAS DEL CORDÓN

EL BAILE DEL CANDIL DE OLIVENZA (BADAJOZ)

LAS AGACHADILLAS, JOTA CHARRA(CASTILLA Y LEÓN)

FANDANGO GALLEGO CON VIEIRAS

LA CATERINETA(CATALUÑA)

EL GALANDÚN DE NUEZ DE ALISTE( ZAMORA)

TOQUES DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES:

CUCHARAS, ALMIREZ, ZAMBOMBA Y CARAJILLO

EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL FOLKLORE:

La estructura de clase en las enseñanzas elementales en líneas generales son:

Toques de castañuelas tradicional.

Braceos con los toques de castañuela tradicional

Ejercicios con los distintos grupos de pasos

Baile o danza a interpretar en parejas o en grupo utilizando el espacio correctamente y respetando el espacio escénico de los compañeros imprescindible en toda clase de folklore

Parte teórica:

Conocer los aspectos más relevantes del folklore español desde diversas perspectivas: ubicación geográfica, origen, características generales y específicas de este baile popular, indumentaria tradicional, instrumentos musicales característicos, partituras y letras, ritmos y compases, el código corporal y los papeles que desempeñan el hombre y la mujer en esta danza.

Parte práctica:

Identificar los instrumentos tradicionales que acompañan la danza

Ejercicios con los pasos de las diferentes coplas y estribillos sabiendo identificarlos musicalmente.

En el baile o danza a interpretar utilizar del espacio, respetando el espacio escénico de los compañeros imprescindible en toda clase de folklore, pues entre otras cosas ayuda al alumno a tomar conciencia del uso del espacio en el que se mueve y las trayectorias que se dibujan en la coreografía.

En el trabajo de castañuelas tradicional es fundamental la percepción del apoyo rítmico de los ritmos ternarios que hayan estudiado previamente en la clase de música. Es imprescindible la coordinación con el maestro de música en todo momento. Para ello se realizan reuniones de al principio de curso para organizar y secuenciar de forma coherente las músicas que se van a utilizar sobre todo en los

10

Page 11: Danza. Arancha Carmona

primeros cursos. Es imprescindible que el alumno sea consciente del uso del apoyo rítmico o pulso en la mano izquierda.

El trabajo de los brazos será la continuación del trabajo de clase, en el que el alumno percibirá primeramente como se realiza el recorrido de los brazos, cabeza, mirada coordinado con la frase musical. Hasta que el alumno no tiene automatizados y coordinados todos los elementos no podrá realizar un movimiento ligado, con una respiración previa y uso de la melodía como vehículo expresivo, dándole así el carácter propio de la asignatura.

El trabajo de los pasos del folclore:

Pasos coordinados con la música

Pasos coordinados con las castañuelas tradicionales y la música

La música y las letras que ayudan a marcan el “aire” de los paso debe ir acompañada de los acentos expresivos, síncopas, pellizcos que caracterizan a la danza tradicional.

Repertorio de las enseñanzas elementales (Danza popular).

RELACIÓN QUE SE ESTABLECE ENTRE LA MÚSICA Y LA EXPRESIÓN.

La interpretación musical mediante la gesticulación concierne principalmente a dos de nuestras facultades sensoriales o sentidos, que van a desarrollar su función bien independientemente o bien asociadas. El oído y la vista nos facultan para la audición y la visión.

El oído: A través del sentido de la audición percibimos diferentes tipos de sonidos que, modulados con distinta inflexión, velocidad y combinación, nos proporciona una información que, como receptores, reconocemos en una primera impresión, al margen de cualquier valoración sobre su contenido.

La vista: A través del sentido de la vista percibimos gestos y movimientos que identificamos y somos capaces de interpretarlos sobre la base de unos significados a los que están inequívocamente vinculados.

De esta manera se combina lo percibido en la audición con la interpretación gesticular, así pues, como consecuencia aparece una nueva forma de comunicación, que puede ser percibida por otra persona (interpretación como fin para deleitarse o interpretación como medio para agradar a otras personas). El bailarín, bailador o bailaor que disfruta de la ejecución de su baile y además logra que el espectador se identifique con su actuación, está cumpliendo con una base troncal de los objetivos de la práctica dancística.

Si la ejecución de la danza estuviera basada sólo en una correcta ejecución desde el punto de vista técnico, faltarían todos los elementos básicos que se derivan del contexto emocional, en los que el bailarín está inmerso en el momento de la interpretación y en los que se comunica casi de forma única e irrepetible. Las condiciones emocionales de las que parte el intérprete condicionan inevitablemente su forma expresiva, siendo cada interpretación matizada de forma diferente.

11

Page 12: Danza. Arancha Carmona

Por lo tanto la danza aglutina e integra cinco elementos fundamentales: la música, la persona, el contexto sociocultural en el que se gesta dicha danza que se va a ejecutar, la comprensión de la música y de la danza que se va a interpretar, el estado emocional en el que se encuentra el bailarín en el momento de bailar, desapareciendo por tanto los automatismos predeterminados que carecen de ninguna calidad desde el punto de vista técnico y expresivo.

Desde el punto de vista musical el movimiento en la danza española se percibe, como resultante, del son (melodía o ritmo) que se aprecia y de cómo este afecta a nuestro entendimiento íntimo de lo que escuchamos. La carga emotiva que provoca añade al hecho artístico un mayor grado de interpretación creativa.

TEMA I. EL FOLKLORE MADRILEÑO: RONDÓN

JUSTIFICACIÓN:

Por la naturaleza propia de los Conservatorios de Danza en España, que intensifican el estudio de las danzas propias de sus respectivas comunidades autónomas, aparece el “Rondón” en el temario como uno de los bailes populares madrileños más característicos, a la vez que se trata de uno de los más apropiados para enseñar a los alumnos de 8 a 9 años (1º de enseñanzas elementales), tanto por las características técnicas y artísticas de este baile como por las capacidades y destrezas del niño de esas edades desde el punto de vista motriz, afectivo y cognitivo.

12

Page 13: Danza. Arancha Carmona

El Rondón, pues, tiene una clara justificación desde el punto de vista teleológico: su inclusión en el temario se justifica por sí mismo, por ser un baile propio de la Comunidad de Madrid.

A partir del Rondón como ejemplo de baile popular madrileño se pretenden analizar todos aquellos conceptos históricos, socioculturales y estilísticos que rodean a la danza y que ayudan a comprenderla mejor.

Es el Rondón un baile originario de Robledo de Chavela, en la antigua comarca de San Lorenzo de El Escorial. La propia naturaleza de esta danza, basada en un paso sencillo (que se repite continuamente), con un compás de 3 / 4, ayuda a que los alumnos de estas edades puedan asimilar con rapidez todas sus características.

Su evolución coreográfica es muy sencilla. El Rondón permite trabajar tanto con la pareja como en grupo, con lo que se facilita el aprendizaje del uso correcto del espacio.

Ese trabajo de parejas y en grupo favorece, además, las relaciones interpersonales y acentúa la capacidad sociabilizadora (la bailaba todo el pueblo a la terminación de los bailes públicos de la plaza), lo que ayuda al niño en este estadio a atenuar su natural tendencia al egocentrismo e individualismo.

En el afán por dar a conocer en primer término la historia y los bailes de su Comunidad Autónoma y la defensa del patrimonio cultural, el Conservatorio de Madrid presenta a sus alumnos el Rondón, para después identificar y estudiar los bailes de otras regiones de España.

El alumno debe conocer las distintas manifestaciones tradicionales, rituales y de ocio con las que se identificaba la mayoría de la población. El Rondón es un claro representante de los valores culturales y de ocio plasmados especialmente en las clases medias y bajas del núcleo rural madrileño de Robledo de Chavela.

OBJETIVOS:

1. Conocer los aspectos más relevantes del folklore de su región desde diversas perspectivas: ubicación geográfica, origen, características generales y específicas de este baile popular, indumentaria tradicional, instrumentos musicales característicos, partituras y letras, ritmos y compases, el código corporal y los papeles que desempeñan el hombre y la mujer en esta danza.

2. Diferenciar la danza tradicional del baile tradicional.

3. Saber reconocer los bailes populares en cualquier evento festivo, como el Rondón, que han sufrido una cierta ritualización al bailarse exclusivamente con motivo de la fiesta patronal o en alguna otra festividad de menor relevancia.

4. Ejecutar y analizar los pasos y evoluciones coreográficas del Rondón.

5. Interpretar el Rondón con toda su fuerza expresiva, con atención a todos los aspectos técnicos y estilísticos.

6. Valorar la importancia de una adecuada utilización del espacio, respetando el espacio escénico de los compañeros.

7. Tomar conciencia de la correcta realización del paso típico del Rondón, aplicando las características del compás de 3/4 (relación entre la métrica musical y rítmica del paso).

8. Valorar la importancia de una adecuada colocación corporal para la correcta ejecución de esta danza tradicional.

9. Saber explicar autónomamente los aspectos relevantes del paso de este estilo de baile, desde los puntos de vista técnico y artístico.

13

Page 14: Danza. Arancha Carmona

10. Interpretar el baile del Rondón a partir de los cánones estéticos y artísticos explicados en el aula. Argumentar estas evoluciones y darles una aplicación didáctica.

11.Aprender y valorar la importancia del manejo de la bibliografía textual e hipertextual, así como saber apreciar la información almacenada en museos, vídeos temáticos y centros de documentación.

12. Elaborar un trabajo escrito que incluya todos los objetivos anteriormente citados y exponerlo de forma oral en el aula.

CONTENIDOS:

1. Ejercicios teórico-prácticos dirigidos a que los alumnos comprendan la importancia de introducir en el aula otros aspectos de la asignatura que complementen el propio conocimiento de la danza: origen, latitud y geografía, climatología y orografía, carácter de las gentes, instrumentos musicales, partituras y letras, baile y danza tradicional (diferenciación), ritmos y compases, elementos coreográficos básicos, uso espacial y código corporal.

2. Estudio e identificación de aspectos como la ubicación geográfica, el clima y su influencia en la danza. Señalar en un mapa geográfico los principales bailes y danzas de la Comunidad de Madrid.

3. Ejercicios para el análisis y el estudio de las letras populares más significativas, que pongan de manifiesto el carácter propio de esta comunidad.

4. Razonar de forma justificada la importancia del tipo de indumentaria y la aportación de ésta a los movimientos de este baile.

5. Distinguir el sonido de los instrumentos típicos de Robledo de Chavela mediante audiciones.

6. Estudio e interpretación del Rondón, analizando los elementos más importantes.

7. Ejercicios que favorezcan la exploración del código corporal específico del Rondón: movimiento de los pies, colocación del torso y brazos.

8. Coloquio cuyo guión fomente el aprecio por el folklore de Madrid, como expresión más inmediata y espontánea del pueblo al que representa, que reconozca el valor socializador de la danza tradicional y su consideración como patrimonio artístico y cultural de su comunidad.

9. Actividades encaminadas a valorar la cultura tradicional de la Comunidad de Madrid, diferenciándola de otras zonas de España netamente rurales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Interpretar la coreografía del Rondón con el dominio técnico y artístico, uso correcto del espacio, calidad de movimiento, naturalidad, expresividad y estilo propio de este baile popular.

Este criterio pretende comprobar el dominio técnico y expresivo teniendo en cuenta la coordinación, fluidez, musicalidad, calidad de movimiento, así como la sensibilidad artística y expresiva. Se incluye también la capacidad de comunicación con el público, la relación espacial con el resto de compañeros, la capacidad de concentración y memoria para una interpretación artística de calidad.

Serán, asimismo, susceptibles de ser valoradas la correcta interpretación de los conceptos, la limpieza técnica, expresividad, musicalidad y la interrelación con el resto de intérpretes de la obra.

14

Page 15: Danza. Arancha Carmona

También se tendrán en cuenta la apertura y respecto hacia las propuestas del profesor y el valor de la crítica -siempre constructiva-.

2. Elaborar un trabajo escrito, y una posterior defensa oral, sobre los conceptos teóricos del folklore de esta zona, que incluya análisis y reflexión de los aspectos más relevantes de este estilo de danza.

Este criterio valorará la solidez de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, a través de los métodos elegidos por el profesor en el aula, así como la exigencia personal, el esfuerzo, el espíritu emprendedor y la autonomía del alumno, como garantía del progreso personal.

TEMA II. EL FOLKLORE CHARRO: PALOTEO DE LA TÓRTOLA, EL TINTERO DE LA HILARIA.

JUSTIFICACIÓN:

Las danzas de palos son inherentes a la cultura tradicional. En nuestras danzas la estructura grupal es la predominante. Como recuerdo de un ritual neolítico, nacen al tiempo que se desarrolla la agricultura, vinculadas a ritos agrarios de fertilidad y fecundidad de la tierra. Con ellos el hombre removía la tierra, a fin de enterrar las semillas que germinarían. Así pues, se convirtieron en objetos sagrados, representando al falo que penetra en la madre Tierra.

Golpeados entre sí los palos crean un ruido que atrae la atención de los espíritus de la Tierra para que favorezcan la germinación de las semillas. Además, algunas danzas rituales, entre las que se encuentra el paloteo de la Tórtola, incorporan una figura en la que se golpea con los palos la tierra para despertar a los espíritus de ésta.

En este nivel se pueden enseñar estas dos danzas: la de cortejo de la zona de Rebollar (El Tintero de la Hilaria), con un único paso de vasco folklórico arrastrado, y el paloteo o “ paleo” de la Tórtola, de la zona de las Arribes del Duero. Este último es un paloteo sencillo desde el punto de vista musical y coreográfico.

En cualquier caso, se trata de dos estilos de danza de la misma región pero de distintas comarcas de Salamanca, con diferencias coreográficas, musicales y estilísticas que, dada su sencillez, son muy apropiadas para este nivel en el cual el niño tiene una capacidad de resistencia física baja, está en pleno desarrollo de la coordinación y equilibrio y tienen sentido cinestésico del ritmo y del espacio.

Por la importancia de los “paleos” en España como danza agro-mágico-ritual, en la que se realiza una demostración de habilidad de los hombres con el entrechocado de los palos - era un privilegio de los hombres ejecutar “paleos”, pues era el que trabajaba la tierra- el temario las incluye y subraya.

Detrás de los movimientos coreográficos de los “paleos” y estrechamente vinculados a la idea psicomotriz que subyace en ellos, hallamos presente en la danza de palos el concepto de ritmo, como fundamento básico de la expresión primigenia del alma y que surgen en el hombre primitivo antes que la música. Motivos, asimismo, para dar relevancia a estas danzas de Salamanca.

Como las danzas, los esquemas rítmicos primitivos debieron ser sencillos. Es por esto que este “paleo” desarrolla las capacidades necesarias para este nivel de iniciación: alumnos de 8 a 9 años (1º de enseñanzas elementales).

Ese trabajo de parejas y en grupo favorece, además, las relaciones interpersonales, acentúa la capacidad sociabilizadora de la danza y el uso del lenguaje no verbal, lo que atenúa la tendencia del niño de esta edad al egocentrismo e individualismo..

OBJETIVOS:

15

Page 16: Danza. Arancha Carmona

1. Conocer los aspectos más relevantes del folklore salmantino desde diversas perspectivas: ubicación geográfica, origen, características generales y específicas de las danzas a estudiar, indumentaria tradicional, instrumentos musicales característicos, partituras y letras, ritmos y compases, elementos coreográficos, el código corporal y los papeles que desempeñan el hombre y la mujer en esta danza.

2. Ejecutar y analizar los pasos y evoluciones coreográficas más significativas de las danzas.

3. Interpretar las danzas con toda su fuerza expresiva, con atención a todos los aspectos técnicos y estilísticos.

4. Valorar la importancia de una adecuada utilización del espacio, respetando el espacio escénico de los compañeros.

5. Tomar conciencia de la correcta realización del paso base del Tintero de la Hilaria, aplicando las características del compás de 3/4 lento”ajechao” de Peñaparda (relación entre la métrica musical y rítmica del paso).

6. Tomar conciencia de la correcta realización del paso base del Paloteo de la Tórtola, aplicando las características del compás 3/4.

7. Valorar la importancia de este estilo de baile, más para ser vivido que para ser contemplado; si no se ejecuta, no se percibe todo su contenido, sólo a partir de su interpretación se hace comprensible esa seriedad que de común tiene en el rostro el bailador de “soleta” (bailar muy bien) el buen bailador importancia de una adecuada colocación corporal para la correcta ejecución de esta danza tradicional.

8. Saber explicar autónomamente los aspectos relevantes de los pasos base de las dos danzas, incidiendo en la estaticidad propia de estas.

9. Componer e interpretar estas danzas a partir de los cánones estéticos y artísticos explicados en el aula. Argumentar estas creaciones y darles una aplicación didáctica.

10.Aprender y valorar la importancia del manejo de la bibliografía textual e hipertextual, así como saber apreciar la información almacenada en museos, vídeos temáticos y centros de documentación.

11. Elaborar un trabajo escrito que incluya todos los objetivos anteriormente citados y exponerlo de forma oral en el aula.

CONTENIDOS:

1. Ejercicios teórico-prácticos dirigidos a que los alumnos comprendan la importancia de introducir en el aula otros aspectos de la asignatura que complementen el propio conocimiento de la danza: origen, latitud y geografía, climatología y orografía, carácter de las gentes, instrumentos musicales, partituras y letras, danzas y bailes salmantinos (diferenciación), ritmos y compases, elementos coreográficos básicos, uso espacial y código corporal.

2. Estudio e identificación de aspectos como la ubicación geográfica, el clima y su influencia en la danza. Señalar en un mapa geográfico los principales puntos del territorio español en donde se bailan originariamente las danzas salmantinas.

3. Ejercicios para el análisis y el estudio de las letras populares más significativas, que pongan de manifiesto el carácter propio de Salamanca.

4. Razonar de forma justificada la importancia del tipo de indumentaria y la aportación de ésta a los movimientos dancísticos salmantinos.

16

Page 17: Danza. Arancha Carmona

5. Distinguir el sonido de los tres instrumentos salmantinos que acompañan a estas danzas mediante audiciones (pandera cuadrado, flauta y tamboril).

6. Estudio e interpretación de las danzas a estudiar, analizando los elementos coreográficos y estilísticos.

7. Ejercicios para trabajar el estilo propio de esta danza, incidiendo en su estaticidad, con el cuerpo esbelto y erguido, y en el que el movimiento parece ilusión óptica.

8. Ejercicios que favorezcan la exploración del código corporal específico de las danzas salmantinas: fundamentado en el movimiento de los pies, colocación erguida del torso y suavidad en la colocación de los brazos.

9. Coloquio cuyo guión fomente el aprecio por el folklore salmantino como expresión más inmediata y espontánea del pueblo al que representa, que reconozca el valor socializador de la danza tradicional y su consideración como patrimonio artístico y cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Interpretar una coreografía o fragmento coreográfico creado por el alumno de las danzas salmantinas estudiadas con el dominio técnico y artístico, uso correcto del espacio, calidad de movimiento, naturalidad, expresividad y estilo propio.

Este criterio pretende comprobar el dominio técnico y expresivo teniendo en cuenta la coordinación, fluidez, musicalidad, calidad de movimiento, así como la sensibilidad artística y expresiva respetando la intención y carácter. Se incluye también, la relación espacial con el resto de compañeros, la capacidad de concentración y memoria para una interpretación artística de calidad.

2. Elaborar un trabajo escrito, y una posterior defensa oral, sobre los conceptos teóricos del folklore de esta zona, que incluya análisis y reflexión de los aspectos más relevantes de este estilo de danza.

Este criterio valorará los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, así como el grado de madurez y autonomía del alumno.

TEMA III. EL FOLKLORE CANARIO: LA JOTA ATLÁNTICA O ISA CANARIA

JUSTIFICACIÓN:

La inclusión de la Isa canaria en el temario atiende, en primer lugar, a la propia naturaleza de este baile de participación colectiva, que se ejecuta suelto y por parejas, lo que la engloba en las danzas de cortejo. En ellas resulta de vital importancia la coordinación de los danzantes (influenciada por las danzas cultas de la Europa del s. XIX), basada en la continua ondulación del paso base sencillo que se repite continuamente, con un ritmo ternario y un canto rápido y alegre. Esto ayuda a que los alumnos puedan asimilar todas las características de esta versión canaria de jota peninsular fundamentalmente desde el plano cognitivo.

Sus evoluciones coreográficas se muestran abiertas a una gran variedad de dibujos como puentes, cadenas, corros y figuras de primitiva sencillez que van complicándose hasta su terminación. Se caracteriza por la uniformidad tanto en la parte cantada como en la instrumental, por lo cual no se modifica el ritmo del baile permitiendo que los bailadores trencen la danza sin interrupción y se facilita el aprendizaje del uso correcto del espacio como base esencial de la interpretación coreográfica.

17

Page 18: Danza. Arancha Carmona

Ese trabajo de parejas y en grupo favorece, además, las relaciones interpersonales, acentúa la capacidad sociabilizadora de la danza y el uso del lenguaje no verbal, por lo que enriquece además, entre otros sentidos, el del galanteo o cortejo propio de esta danza.

En este nivel se puede enseñar esta danza o cualquier otra que tuviera estas mismas características (la Malagueña canaria, por ejemplo). Utilizamos en este caso la Isa canaria como instrumento para desarrollar las capacidades necesarias para este nivel (alumnos de 9 a 10 años, 2º de enseñanzas elementales), que requiere una mejora de la coordinación, continuación del desarrollo del aparato psicomotor por la madurez de las percepciones y coordinaciones, así como la mejora de los movimientos básicos relacionados con la postura, el desplazamiento y las acciones segmentarias.

OBJETIVOS:

1. Conocer los aspectos más relevantes del folklore canario desde diversas perspectivas: ubicación geográfica, origen, características generales y específicas de la isa canaria, indumentaria tradicional, instrumentos musicales característicos, partituras y letras, ritmos y compases, elementos coreográficos, el código corporal y los papeles que desempeñan el hombre y la mujer en esta danza.

2. Ejecutar y analizar los pasos y evoluciones coreográficas más significativas de la isa canaria, con un marcado interés sobre el sentido cadencioso y ondulante del paso.

3. Interpretar la isa canaria con toda su fuerza expresiva, con atención a todos los aspectos técnicos y estilísticos.

4. Valorar la importancia de una adecuada utilización del espacio, respetando el espacio escénico de los compañeros.

5. Tomar conciencia de la correcta realización del paso de la isa canaria, aplicando las características del compás de 3/4 (relación entre la métrica musical y rítmica del paso).

6. Valorar la importancia de una adecuada colocación corporal para la correcta ejecución de esta danza tradicional.

7. Saber explicar autónomamente los aspectos relevantes del paso de la isa, desde los puntos de vista técnico y artístico.

8. Componer e interpretar una coreografía de la isa canaria a partir de los cánones estéticos y artísticos explicados en el aula. Argumentar estas creaciones y darles una aplicación didáctica.

9. Aprender y valorar la importancia del manejo de la bibliografía textual e hipertextual, así como saber apreciar la información almacenada en museos, vídeos temáticos y centros de documentación.

10. Elaborar un trabajo escrito que incluya todos los objetivos anteriormente citados y exponerlo de forma oral en el aula.

CONTENIDOS:

1. Ejercicios teórico-prácticos dirigidos a que los alumnos comprendan la importancia de introducir en el aula otros aspectos de la asignatura que complementen el propio conocimiento de la danza: origen, latitud y geografía, climatología y orografía, carácter de las gentes, instrumentos musicales, partituras y letras, danzas y bailes canarios (diferenciación), ritmos y compases, elementos coreográficos básicos, uso espacial y código corporal.

2. Estudio e identificación de aspectos como la ubicación geográfica, el clima y su influencia en la danza. Señalar en un mapa geográfico los principales puntos del territorio español en donde se baila originariamente la isa canaria.

18

Page 19: Danza. Arancha Carmona

3. Ejercicios para el análisis y el estudio de las letras populares más significativas, que pongan de manifiesto el carácter propio de los lugareños.

4. Razonar de forma justificada la importancia del tipo de indumentaria y la aportación de ésta a los movimientos dancísticos de la isa canaria.

5. Distinguir el sonido de los instrumentos típicamente canarios mediante audiciones y reconocer a la isa canaria como una variedad insular entroncada en las jotas folklóricas.

6. Estudio e interpretación de las diferentes isas canarias, analizando los elementos coreográficos.

7. Ejercicios que favorezcan la exploración del código corporal específico de la isa: movimiento de los pies, colocación del torso y brazos.

8. Coloquio cuyo guión fomente el aprecio por el folklore canario como expresión más inmediata y espontánea del pueblo al que representa, que reconozca el valor socializador de la danza tradicional y su consideración como patrimonio artístico y cultural.

9. Actividades encaminadas a valorar la isa como la primigenia expresión dancística del archipiélago canario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Interpretar una coreografía o fragmento coreográfico creado por el alumno de la con el dominio técnico y artístico, uso correcto del espacio, calidad de movimiento, naturalidad, expresividad y estilo propio de esta danza.

Este criterio pretende comprobar el dominio técnico y expresivo teniendo en cuenta la coordinación, fluidez, musicalidad, calidad de movimiento, así como la sensibilidad artística y expresiva respetando la intención, carácter, forma…, de la obra musical. Se incluye también la capacidad de comunicación con el público, la relación espacial con el resto de los compañeros, la capacidad de concentración y memoria para una interpretación artística de calidad.

Serán, asimismo, susceptibles de ser valoradas la correcta interpretación de los conceptos, la limpieza técnica, expresividad, musicalidad y la interrelación con el resto de intérpretes de la danza.

También se tendrán en cuenta la apertura y respecto hacia las propuestas del profesor y el valor de la crítica -siempre constructiva-.

2. Elaborar un trabajo escrito, y una posterior defensa oral, sobre los conceptos teóricos del folklore de esta zona, que incluya análisis y reflexión de los aspectos más relevantes de este estilo de danza.

Este criterio valorará los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, así como el grado de madurez y autonomía del alumno.

.

TEMA IV. EL FOLKLORE MARAGATO: LAS CARRASQUILLAS

JUSTIFICACIÓN:

La estructura singular y variada de Las Carrasquillas de Astorga dotan a este baile de unas peculiaridades de significación especial en el ámbito folklórico español, de ahí que sea de gran interés su estudio en el grado elemental de danza, alumnos de 9 a 10 años (2º de enseñnzas elementales).

19

Page 20: Danza. Arancha Carmona

Esta danza-juego de cortejo con un compás de 3 / 4 vivo, la característica más importante desde el punto de vista musical, mantiene un ritmo de acompañamiento obstinato de principio a fin y con un paso de vasco folklórico deslizado, como base de las evoluciones. Además, las Carrasquillas poseen un paso característico de la zona y con nomenclatura propia: la “zapateta”.

Sus evoluciones coreográficas están estructuradas, de tal manera que los danzantes van representando de forma mimética respondiendo a las indicaciones que da la letra de la danza. Esta última guía los movimientos y los gestos que se realizan concéntricamente durante gran parte de la danza, lo que constituye una de las razones más importantes por la que las Carraquillas figuran en el temario, ya que desarrolla las capacidades motrices, afectivas y cognitivas de esta edad.

Ese trabajo tanto en parejas como con el grupo favorece las relaciones interpersonales y acentúa la capacidad sociabilizadora de la danza, por lo que enriquece, entre otros sentidos, el del galanteo o cortejo propio de este baile.

Sus evoluciones coreográficas dependen de la propia letra de la danza. Según sea esta última así se desarrollan las citadas evoluciones, y esto ayuda a que los alumnos las asimilen, memoricen, interpreten y acompañen con las castañuelas folklóricas, el instrumento indispensable del danzante maragato y que necesita de un estudio exhaustivo para su correcto toque.

OBJETIVOS:

1. Conocer los aspectos más relevantes del folklore maragato desde diversas perspectivas: ubicación geográfica, origen, características generales y específicas de las Carrasquillas, indumentaria tradicional, instrumentos musicales característicos, figura del tamborilero como columna vertebral de los festejos maragatos, partituras y letras, ritmos y compases, uso de las castañuelas folklóricas, elementos coreográficos, el código corporal y los papeles que desempeñan el hombre y la mujer en esta danza.

2. Ejecutar y analizar los pasos y evoluciones coreográficas de las Carrasquillas, con un marcado interés sobre el sentido del paso base y la consecución de las figuras geométricas.

3. Conocer las diferencias estilísticas entre las Carrasquillas maragatos y otras que se bailan en otros lugares de España.

4. Interpretar las Carrasquillas con toda su fuerza expresiva, con atención a todos los aspectos técnicos y estilísticos y

5. Valorar la importancia de una adecuada utilización del espacio, respetando el espacio escénico de los compañeros.

6. Tomar conciencia de la correcta realización del paso base de las Carrasquillas, aplicando las características del compás de 3/4 (relación entre la métrica musical y rítmica del paso) y el correcto toque de la castañuela folklórica, instrumento indispensable del folklore maragato.

7. Saber explicar autónomamente los aspectos relevantes del paso base de las Carrasquillas, desde los puntos de vista técnico y artístico.

8. Interpretar una coreografía de las Carrasquillas, a partir de los cánones estéticos y artísticos explicados en el aula. Argumentar estas creaciones y darles una aplicación didáctica.

9. Aprender y valorar la importancia del manejo de la bibliografía textual e hipertextual, así como saber apreciar la información almacenada en museos, vídeos temáticos y centros de documentación.

20

Page 21: Danza. Arancha Carmona

10.Elaborar un trabajo escrito que incluya todos los objetivos anteriormente citados y exponerlo de forma oral en el aula.

CONTENIDOS:

1. Ejercicios teórico-prácticos dirigidos a que los alumnos comprendan la importancia de introducir en el aula otros aspectos de la asignatura que complementen el propio conocimiento de la danza: origen, latitud y geografía, climatología y orografía, carácter de las gentes, instrumentos musicales, partituras y letras, danzas y bailes maragatos.

2. Estudio e identificación de aspectos como la ubicación geográfica, el clima y su influencia en la danza.

3. Razonar de forma justificada la importancia del tipo de indumentaria y la aportación de ésta a los movimientos.

4. Distinguir el sonido de los instrumentos típicamente maragatos mediante audiciones.

5. Estudio e interpretación de las Carrasquillas, analizando los elementos coreográficos y estilísticos que la componen: movimiento de los pies, colocación del torso y brazos, diferenciando las características entre el hombre y la mujer.

6. Coloquio cuyo guión fomente el aprecio por el folklore maragato como expresión más inmediata y espontánea del pueblo al que representa, que reconozca el valor socializador de la danza tradicional y su consideración como patrimonio artístico y cultural.

7. Actividades encaminadas al estudio de los toques de la castañuela folklórica típico de esta zona, incidiendo en la correcta colocación de la muñeca y de los brazos, para conseguir calidad sonora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Interpretar la coreografía de las Carrasquillas, con el dominio técnico y artístico, uso correcto del espacio, calidad de movimiento, naturalidad, expresividad y estilo propio de esta danza, con el correcto toque de las castañuelas folklóricas.

Este criterio pretende comprobar el dominio técnico y expresivo teniendo en cuenta la coordinación, fluidez, musicalidad, calidad de movimiento, así como la sensibilidad artística y expresiva respetando la intención, carácter, forma…, de este baile. Se incluye también la capacidad de comunicación con el público, la relación espacial con el resto de compañeros, la capacidad de concentración y memoria para una interpretación artística de calidad

Serán, asimismo, susceptibles de ser valoradas la correcta interpretación de los conceptos, la limpieza técnica, expresividad, musicalidad y la interrelación con el resto de intérpretes de la danza.

2. Elaborar un trabajo escrito, y una posterior defensa oral, sobre los conceptos teóricos del folklore de esta zona, que incluya análisis y reflexión de los aspectos más relevantes de este estilo de danza.

Este criterio valorará los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, así como el grado de madurez y autonomía del alumno.

TEMA V. EL FOLKLORE ASTURIANO: LA GIRALDILLA Y LA DANZA PRIMA

JUSTIFICACIÓN:

La Giraldilla es uno de los bailes más representativos del folklore de Asturias, una de las regiones más ricas y variadas de España desde el punto de vista tradicional.

21

Page 22: Danza. Arancha Carmona

Esa riqueza folklórica convierte a Asturias, y en concreto a la Giraldilla, en objeto imprescindible de estudio para el alumno, quien debe conocer las distintas manifestaciones tradicionales, rituales y de ocio con las que se identificaba la mayoría de la población.

La Giraldilla y la Danza Prima tienen, pues, una evidente justificación desde el punto de vista teleológico para ser incluido en el temario, por lo que resulta de gran interés su estudio en el grado elemental de danza (alumnos de 11 a 12 años,2º/ 3º de enseñanzas elementales).

El alumno a esta edad comienza un período racional con gran desarrollo de la atención y de las funciones intelectuales, por lo que es un momento idóneo para acercar al alumno los aspectos antropológicos culturales que rodean a estas danzas.

La Giraldilla y la Danza Prima son dos de las danzas más representativas de la “tierrina”. La segunda de ellas es una danza coral romancesca de orígenes precristianos y reminiscencias mágico-religiosas. Posee vestigios ancestrales de antiguas danzas rituales. Se realizan en círculo con movimientos contrarios a las agujas del reloj. La relevancia histórica radica en ser una de las pocas que se baila hoy en día al son de un romance.

En cuanto a la Giraldilla, se trata de un baile ligado generalmente a la Danza Prima: se cree que puede ser una derivación de ésta propiciada por las normativas eclesiásticas y civiles que se dictaban en contra de los bailes en que hombres y mujeres participasen cogidos de la mano. Una cuestión peculiar que, sin duda, le coloca en la órbita obligada del estudio para el alumno. Además, la Giraldilla poseen un paso característico de la zona y con nomenclatura propia: el “menudeo”.

Igualmente resultan de elevado interés para el alumnado la gran variedad de las evoluciones coreográficas de ambas danzas: de las filas enfrentadas y cuadros de las Giraldilla a los círculos de la Danza Prima. Se permite trabajar tanto en corros de hombres, corros de mujeres o mixtos. Esta variedad de formas le da un carácter abierto y desenvuelto, alegre pero sin perder la solemnidad ancestral.

Todo ello viene a corroborar aún más la importancia de estas danzas del folklore asturiano en el temario de grado elemental, además esta danza binaria en la que se utilizan tres compases: 6/8, 3/4, 2/4, le aporta una riqueza musical al alumno extraordinario.

Se han seleccionado dos de las Giraldillas más representativas del folklore asturiano: la Giraldilla de la zona central de Asturias y la de Següencu, de la zona oriental de Asturias.

A partir de estas dos danzas como ejemplo del baile popular asturiano se pretenden analizar aquellos aspectos que reflejen los usos y costumbres de Asturias, así como su cultura e identidad en la que el contacto con la naturaleza y su agradecimiento a ella constituyen una de las características de signo mágico-religioso.

OBJETIVOS:

1. Conocer los aspectos más relevantes del folklore de la región asturiana, desde diversas perspectivas: ubicación geográfica, origen, características generales y específicas de este baile popular, indumentaria tradicional, instrumentos musicales característicos, partituras y letras, ritmos y compases, el código corporal y los papeles que desempeñan el hombre y la mujer en esta danza.

2. Diferenciar en la Giraldilla asturiana los paseos, coplas y descansos que la forman, coordinando el movimiento de piernas, torso, cabeza, y brazos armónicamente, en función del sentido saltado y continuado de la danza prima.

3. Ejecutar y analizar los pasos y evoluciones coreográficas más significativas de la Giraldilla asturiana.

22

Page 23: Danza. Arancha Carmona

4. Vincular en la práctica coreográfica el valor contrastivo de los distintos ritmos, de esta danza binaria, aplicando las características del compás de 6/8 en la Giraldilla y las características del compás de 2/4 de la Danza Prima.

5. Ejecutar y analizar los pasos y evoluciones coreográficas de la Giraldilla de la zona central de Asturias y la Giraldilla de Següencu, interpretándolas con toda su fuerza expresiva, con atención a todos los aspectos técnicos y estilísticos que las diferencian.

6. Valorar la importancia de una adecuada utilización del espacio, respetando el espacio escénico de los compañeros.

7. Tomar conciencia de la correcta realización de los paso con nomenclatura propia y más característico de la Giraldilla “menudeo”, aplicando las características del compás de 6/8 (relación entre la métrica musical y rítmica del paso).

8. Tomar conciencia de la correcta realización del paso característico de la Danza Prima, aplicando las características del compás de 2/4 (relación entre la métrica musical y rítmica del paso).

9. Conocer el significado del corro en la Danza Prima como resto de una antigua danza solar. Apreciar el movimiento del grupo en el sentido contrario de las agujas del reloj.

10. Saber explicar autónomamente los aspectos relevantes de los pasos más relevantes de este estilo de baile, reconociendo y usando su terminología.

11. Interpretar el baile de la Giraldilla, a partir de los cánones estéticos y artísticos explicados en el aula. Argumentar estas evoluciones y darles una aplicación didáctica.

12. Aprender y valorar la importancia del manejo de la bibliografía textual e hipertextual, así como saber apreciar la información almacenada en museos, vídeos temáticos y centros de documentación.

13. Elaborar un trabajo escrito que incluya todos los objetivos anteriormente citados y exponerlo de forma oral en el aula.

CONTENIDOS:

1. Ejercicios teórico-prácticos dirigidos a que los alumnos comprendan la importancia de introducir en el aula otros aspectos de la asignatura que complementen el propio conocimiento de la danza: origen, latitud y geografía, climatología y orografía, carácter de las gentes, instrumentos musicales, partituras y letras.

2. Estudio y análisis de las diferentes formaciones de Danza Prima, abierta propias del oriente de Asturias o cerrada como la Danza Prima de la Pedrera en Gijón.

3. Ejercicios el estudio y análisis de los pasos de la Giraldilla y la Danza Prima, con un marcado interés sobre los pasos más característico de la Giraldilla: el “menudeo” y el paso base de la Danza Prima en sus tres variantes.

4. Estudio del paso básico de la danza prima en sus tres variantes, acentuando el valor colectivo y coral de la danza.

5. Ejercicios para el análisis y el estudio de los romances o cantares que acompañan a las Danzas Primas más representativas.

6. Razonar de forma justificada la importancia del tipo de indumentaria y la aportación de ésta a los movimientos de este baile.

7. Estudio e interpretación de la Giraldilla asturiana, analizando los elementos coreográficos y musicales de este baile popular, distinguiendo el sonido de los

23

Page 24: Danza. Arancha Carmona

instrumentos típicamente asturianos.

8. Ejercicios que favorezcan la exploración del código corporal específico de la Giraldilla: movimiento de los pies, colocación del torso y brazos, diferenciando las características entre el hombre y la mujer.

9. Coloquio cuyo guión fomente el aprecio por el folklore asturiano como expresión más inmediata y espontánea del pueblo al que representa, que reconozca el valor socializador de la danza tradicional y su consideración como patrimonio artístico y cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Interpretar la coreografía de la Giraldilla con el dominio técnico y artístico, uso correcto del espacio, calidad de movimiento, naturalidad, expresividad y estilo propio de este baile popular.

Este criterio pretende comprobar el dominio técnico y expresivo teniendo en cuenta la coordinación, fluidez, musicalidad, calidad de movimiento, así como la sensibilidad artística y expresiva respetando la intención, carácter, forma…, de este baile.

Este criterio valorará la solidez de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, a través de los métodos elegidos por el profesor en el aula, así como la exigencia personal, el esfuerzo, el espíritu emprendedor y la autonomía del alumno, como garantía del progreso personal.

2. Elaborar un trabajo escrito, y una posterior defensa oral, sobre los conceptos teóricos del folklore de esta zona, que incluya análisis y reflexión de los aspectos más relevantes de este estilo de danza.

Este criterio valorará los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, así como el grado de madurez y autonomía del alumno.

24